|
En este artículo se detectaron los siguientes problemas:
Estas deficiencias fueron encontradas el 10 de abril de 2013. |
Historia de la música |
- Período moderno y contemporáneo
(1910-presente)
|
Este artículo forma parte de la categoría:
Historia de la música
|
|
La
historia de la música es el estudio de las diferentes tradiciones en la
músicay su ordenación en el tiempo.
Dado que toda
cultura conocida ha tenido alguna forma de manifestación musical, la historia de la música abarca a todas las sociedades y épocas, y no se limita, como ha venido siendo habitual a Occidente, donde se ha utilizado la expresión "historia de la música" para referirse a la historia de la música europea y su evolución en el mundo occidental.
La música de una cultura está estrechamente relacionada con otros aspectos de la cultura, como la organización
económica, el desarrollo técnico, la actitud de los
compositores y su relación con los oyentes, las ideas
estéticas más generalizadas de cada comunidad y la visión acerca de la función del
arte en la
sociedad, así como las variantes biográficas de cada
autor.
En su sentido más amplio, la música nace con el ser humano, y ya estaba presente, según algunos estudios, mucho antes de la extensión del
ser humanopor el planeta, hace más de 50 000 años.
1 Es por tanto una manifestación cultural universal.
Música en la Prehistoria (50000 a. C.-5000 a. C.)[editar]
Danza de
Cogul (
provincia de Lérida). En esta
pintura rupestre varias mujeres danzan alrededor de un hombre desnudo. Los ritos asociados con danzas y ritmos repetitivos eran habituales en casi todas las culturas prehistóricas.
Se ha demostrado la íntima relación entre la especie humana y la música, y mientras que algunas interpretaciones tradicionales vinculaban su surgimiento a actividades intelectuales vinculadas al concepto de lo sobrenatural (haciéndola cumplir una función de finalidad supersticiosa, mágica o religiosa), actualmente se la relaciona con los rituales de apareamiento y con el trabajo colectivo.
2
Para el hombre primitivo había dos señales que evidenciaban la separación entre vida y muerte: el movimiento y el sonido. Los ritos de vida y muerte se desarrollan en esta doble clave. En el llamado
arte prehistórico danza y canto se funden como símbolos de la vida mientras que quietud y silencio se conforman como símbolos de la muerte.
El hombre primitivo encontraba música en la naturaleza y en su propia voz. También aprendió a valerse de rudimentarios objetos (huesos, cañas, troncos, conchas...) para producir sonidos.
Hay constancia de que hacia el 3000 a. C. en
Sumeria ya contaban con instrumentos de percusión y cuerda (lira y arpa). Los cantos cultos antiguos eran más bien lamentaciones sobre textos poéticos.
En la
prehistoria aparece la música en los rituales de caza o de guerra y en las fiestas donde, alrededor del fuego, se danzaba hasta el agotamiento. La música está basada principalmente en ritmos y movimientos que imitan a los animales. Las manifestaciones musicales del hombre consisten en la exteriorización de sus sentimientos a través del sonido emanado de su propia voz y con el fin de distinguirlo del habla que utiliza para comunicarse con otros seres.
Los primeros instrumentos fueron objetos, utensilios o el mismo cuerpo del hombre que podían producir sonidos. Estos instrumentos podemos clasificarlos en:
a) Autófonos: aquellos que producen sonidos por medio de la materia con la que están construidos. Son instrumentos de percusión; por ejemplo, hueso contra piedra.
b) Membranófonos: serie de instrumentos más sencillos que los construidos por el hombre. Tambores: hechos con una membrana tirante, sobre una nuez de coco, un recipiente cualquiera o una verdadera y auténtica caja de resonancia.
c) Cordófonos: son aquellos de cuerda; por ejemplo, el arpa.
d) Aerófonos: el sonido se origina en ellos por vibraciones de una columna de aire. Uno de los primeros instrumentos es la flauta, en un principio construida con un hueso con agujeros.
Mundo antiguo (5000 a. C.-476 d. C.)[editar]
Antiguo Egipto y Mesopotamia[editar]
La música en Egipto poseía avanzados conocimientos que eran reservados para los sacerdotes. En el
Imperio Nuevoutilizaban ya la escala de siete sonidos. Este pueblo contó con instrumentario rico y variado; algunos de los más representativos son el arpa como instrumento de cuerdas y el oboe doble como instrumento de viento. En Mesopotamia los músicos eran considerados personas de gran prestigio; acompañaban al monarca no solo en los actos de culto sino también en las suntuosas ceremonias de palacio y en las guerras. El arpa es uno de los instrumentos más apreciados en Mesopotamia. La expresión musical de Mesopotamia es considerada origen de la cultura musical occidental.
Antigua Grecia[editar]
Escena de un banquete hacia el siglo II a. C. Este bajorrelieve procede de la
cultura indogriega. Era habitual encontrar a un músico tocando una
siringa o similar.
Ancient Oriental Museum de
Tokio.
En la
Antigua Grecia, la música se vio influida por todas las civilizaciones que la rodeaban, dada su importante posición estratégica. Culturas como la
mesopotámica,
etrusca,
egipcia o incluso las indoeuropeas fueron de importante influencia tanto en sus músicas como en sus instrumentos musicales. Los griegos daban mucha importancia al valor educativo y moral de la música. Por ello está muy relacionada con el
poema épico. Aparecen los
bardos o
aedos que, acompañados de una lira, vagan de pueblo en pueblo mendigando y guardando memoria oral de la historia de Grecia y sus leyendas. Fue entonces cuando se relacionó la música estrechamente con la
filosofía. Los sabios de la época resaltan el valor cultural de la música.
Pitágoras la considera «una medicina para el alma», y
Aristóteles la utiliza para llegar a la catarsis emocional.
Posteriormente aparece en
Atenas el
ditirambo, cantos dirigidos a
Dionisos, acompañados de danzas, y el
aulós, un instrumento parecido a la flauta. Surgen asimismo
dramas,
tragedias y
comedias de una manera combinada pero sin perder la danza, la música y la poesía.
Antigua Roma[editar]
Roma conquistó Grecia, pero la cultura de ésta era muy importante y, aunque ambas culturas se fundieron, Roma no aportó nada a la música griega. Eso sí, evolucionó a la manera romana, variando en ocasiones su estética. Habitualmente se utilizaba la música en las grandes fiestas. Eran muy valorados los músicos virtuosos o famosos, añadiendo vertientes humorísticas y distendidas a sus actuaciones. Estos músicos vivían de una manera
bohemia, rodeados siempre de fiestas.
A partir de la fundación de Roma sucede un hito musical, los
ludiones. Estos eran unos actores de origen etrusco que bailaban al ritmo de la
tibia (una especie de
aulós). Los romanos intentan imitar estos artes y añaden el elemento de la música vocal. A estos nuevos artistas se les denominó
histriones que significa
bailarines en etrusco. Ninguna música de este estilo ha llegado hasta nosotros salvo un pequeño fragmento de una comedia de Terencio.
Cuando el imperio romano se consolida, llega la inmigración que enriquece considerablemente la cultura romana. Fueron relevantes las aportaciones de Siria, Egipto y las que provenían de la Península Ibérica, actual España. Vuelven a aparecer antiguos estilos como la citarodia (versos con cítara) y la citarística (cítara sola virtuosa). Eran habituales los certámenes y competiciones en esta disciplina.
La música en la China Antigua: simbología y textura en la música tradicional china[editar]
Representación de los instrumentos tradicionalmente utilizados en la música tradicional china.
Desde los tiempos más antiguos, en China la música era tenida en máxima consideración. Todas las dinastías le dedican un apartado especial. Aún hoy la música China está impregnada de la tradición secular, legendaria y misteriosa de una de las filosofías más antiguas del mundo.
En el teatro chino tradicional, la música juega un papel fundamental anexo a todas las representaciones. Los parámetros a la hora de elegir los repertorios siempre han sido concordantes con la búsqueda de la armonía social dentro del contexto histórico de cada momento, con su estética correspondiente.
Los chinos deben haber percibido la altura relativa de los sonidos de manera empírica, sin necesidad de fengs humanos ni mitológicos. Como cosa natural debieron haber relacionado las distintas longitudes de los tubos con los distintos sonidos que en estos se obtienen. No es raro, tampoco, que les hayan aplicado la relación 3:2, dado que esta tenía para ellos un valor simbólico. Armonizar el cielo con la tierra.
Un sistema musical "representa el inventario de sonidos de que se vale una música, la altura y distancia de sonidos musicales entre sí". Si ubicamos que corresponde a una quinta justa, un poco más chica que la que se obtiene con cuerdas. Este principio se denomina cíclico, porque el total de sonidos que integra la escala repertorio, se va generando por una constante matemática en las longitudes de los tubos que integran el sistema. Musicalmente se manifiesta por intervalos de quinta justa al ascender y de cuarta justa al descender.
Representación de una cadencia típica en la música china.
La explicación acústica que sustenta este sistema musical es el de la quinta soplada. Si soplamos con fuerza en un tubo cerrado, correspondiente, por ejemplo, a fa4 se obtendrá una quinta justa superior, es decir do5. Pero este do5 también se puede obtener soplando normalmente en otro tubo que mida dos tercios de la longitud del primero.
Al cortarse un tercer tubo, que mida dos tercios de do5 se obtendrá una quinta justa superior a do5, es decir, sol5. Como este sonido está muy alejado de huang-chung, se duplica su longitud y se obtiene sol4, dado que la relación doble corresponde a la octava.
Pero los teóricos chinos se dieron cuenta de que podían obtener ese mismo sol4, cortando un tubo que midiera cuatro tercios de do5.
Trabajando así, y siempre sucesivamente con las relaciones dos tercios y cuatro tercios, llegaron a la escala de los 12 lu, con la cual se alcanza la octava. No la octava justa, por cierto, ya que la razón 1:2 nunca equivale a la ecuación 12 2/3. Obtuvieron entonces, una escala dodecafónica de temperamento desigual.
El peligro de esta escala cíclica es que, por más precauciones que se adopten, las fracciones se hacen cada vez más complicadas e irreductibles a números enteros. Si otorgamos el número ochenta y uno al huang-chung y le aplicamos el principio cíclico (2/3-4/3) al llegar al sexto lu comienzan números con fracciones, y cada vez se hacen más complicadas las ecuaciones a realizar: 81-54-72-48-64-42,666-56,888-etc., meros lu para su escala usual.
Sistema tonal chino tradicional.
En el siglo IV a. C. los teóricos chinos trataron de archivar las quintas para alcanzar la octava, es decir, intentaron el temperamento igual, pero solo en el año 1596 el príncipe Tsai-Yu propone afinar los tubos según un principio equivalente al temperamento igual.
Para que la afinación de los lu no se alterara, los construyeron en piedra o metal, materiales más durables que las cañas de bambú. Los lu construidos con lajas constituyeron los litofonos o carrilloner de piedra. En un comienzo eran doce lajas, luego se añadían seis más. Los litofonos no eran instrumentos melódicos propiamente dichos, sino puntos de ri-tse(instrumentos) y chung-lu (canto) y en recuerdo de los primeros antepasados en wu-i (instrumentos) y chia-chung(canto). Todo esto debía relacionarse, asimismo, con danzas específicas.
Los litófonos de doce lajas se ubicaban en dos hileras de seis cada una. La hilera inferior correspondía a los lu impares (principio yang, masculino) y la superior a los lu pares (principio
yin, femenino). Según Van Aalst, el primer lu es la perfección en sí mismo pues de él depende todo el sistema, es la fuente de origen del mismo, es el sistema en potencia. Por eso a la hilera impar le correspondía el principio
yang.
Cada vez que un tubo masculino produce uno femenino, el masculino, es esposo y el femenino esposa. Cada vez que un tubo femenino produce uno masculino, el tubo femenino es la madre y el masculino el hijo.
Los cinco primeros sonidos del ciclo de quintas constituyen la escala usual básica, pentatónica anhemitonal (sin semitonos).
Música de la Edad Media (476-1450)[editar]
La música en la Iglesia católica primitiva[editar]
Constantino otorgó libertad de culto a los cristianos en Roma con el Edicto de Milán hacia el año 325 d. C. Este nuevo espíritu de libertad impulsó a los primeros
cristianos a alabar a
Dios por medio de cánticos. Estos cristianos primigenios, buscando una nueva identidad no deseaban utilizar los estilos musicales predominantes paganos de la Roma de aquella época.
Para unificar los criterios musicales cristianos, San Pedro introdujo melodías orientales. Cabe recordar que la música en Grecia se encuentra más relacionada con Asia que con Europa. Los
Salmos son cantos litúrgicos contenidos en el
Antiguo testamento dentro del
Libro de los salmos, ellos son de origen
hebreo y los
himnos son canciones de alabanza de tradición helénica. Son estas formas de música de origen oriental y basadas en una melodía cantada solo con la voz humana y sin acompañamiento instrumental de ningún tipo, las que dieron forma a la música desde entonces y hasta principios del segundo milenio.
En un documento escrito por
Plinio el Joven con la intención de informar al emperador
Trajano acerca de las costumbres de los cristianos, encontramos una interesante referencia de su música: «...ellos (los cristianos) tenían la costumbre de reunirse en un día específico al alba, para alabar a
Cristo como si de un dios se tratase, con un canto alterno».
El canto alterno es aquel que se desarrolla entre dos coros, uno de los cuales canta una estrofa y el otro le responde. En la liturgia católica se le conoce como
antífona, y se puede cantar con la participación de dos coros o de un solista y la congregación.
San Ambrosio, obispo de Milán, introdujo en
Antioquía cánticos en forma de antífona. Compuso a la vez himnos. Sus himnos junto con otros ya existentes pronto se propagaron por toda Italia. Debido a las frecuentes amenazas contra el
Imperio romano por parte de las tribus bárbaras existió una gran agitación que provocó una dispersión de las melodías y la alteración de las mismas en cada región.
El canto gregoriano[editar]
El canto gregoriano es un canto litúrgico de la Iglesia católica. Es utilizado como expresión y mensaje dentro del culto y asimismo como medio de expresión religiosa. Las principales características generales de este estilo musical son las siguientes: normalmente son obras de autor desconocido, son cantadas solo por hombres,
monódicas cantadas
a capellasin ornamentos instrumentales, son obras escritas en
latín culto, el
ritmo es libre, el
ámbito de su interpretación es reducido a pocas personas, la
melodía se mueve
grados conjuntos y los llamados
ocho modos gregorianos, tiene forma de diálogo oratorio de rezos y por ello son cantos austeros.
Estos cantos monódicos pueden clasificarse según: el momento de la liturgia o del día en el que son interpretadas, según el
incipit literario pueden ser himnos, salmos, cánticos de alabanza, etc.; según el modelo de interpretación, si son de tracto solista o congregatorio, antifonal (alternación de dos coros), responsorios de solista y coro o de estilo coral directo.
Otros tipos de canto[editar]
Véase también[editar]
Música del Renacimiento (1450-1600)[editar]
Escuela flamenca[editar]
Es en la
región flamenca (en los
Países Bajos) donde, por su desarrollo económico, la polifonía recibió un mayor impulso y alcanzó su máximo esplendor entre los siglos XV y XVI. Los músicos de
Flandes pronto se distinguieron por una técnica de contrapunto excelsa, y una inspiración cuasi-divina. En poco tiempo, esto se vio reflejado en una mayor influencia por parte de los músicos flamencos en todos o casi todos los centros musicales de Europa. Donde había polifonía se podía encontrar a un músico flamenco. Esto se vio, además, potenciado gracias a la edificación de enormes catedrales en donde fue creada una gran cantidad de
schola cantorum.
Ya para finales de siglo XV, apareció en la escena musical un gran personaje, de quien se dice salvó a la música polifónica de los designios del santo padre:
Josquin Des Pres. Aunque de nacionalidad francesa, vivió desde muy joven en Italia. Con su estilo cautivó a más de uno, mostró gran maestría en el manejo del
contrapunto e hizo uso del
semitono. Se dice que Des Pres escribía tan solo cuando le daba la gana: algo raro en su época y el comienzo de una gran libertad para los compositores.
Música renacentista francesa[editar]
La
chanson, música de tipo cordal que desembocará en el
madrigal. En él destacan
Pierre Attaignant,
Clement Janequín y
Claude Le Jeune (1528-1600). Las peculiaridades de estos compositores son el enorme brillo y fuerza rítmica que dan a su música un carácter enormemente extrovertido, se distinguió por tener realismo expresivo, describe la naturaleza y resalta la expresión del texto; uno de sus exponentes es Clement Janequin. Escribió una de las canciones populares llamada
L'Ahutte. Esta melodía describe escenas de cacería, cuadros de batalla, parloteo de mujeres y el ir y venir de la gente de los mercados. Lo describe como si quisiera pintarlos en un fresco para mostrar en la vida común.
El canto de la reforma religiosa se aplica a melodías de canciones populares y se utiliza para el servicio religiosos en donde intervenían grandes grupos de personas.
Juan Calvino utilizó ese canto masivo al unísono y lo armonizó a cuatro voces.
Música renacentista italiana[editar]
La música italiana se vio condicionada por el papel que ocuparon los compositores flamencos como:
Adrián Willaert y sus discípulos que trasplantaron el estilo polifónico holandés. En menos de un siglo, Italia reemplazó a los Países Bajos como centro de la vida musical europea. Existían dos tipos de formas musicales:
- la fróttola, que era un tipo de canción estrófica, silábicamente musicalizada a cuatro voces, con esquemas rítmicos marcados, armonías diatónicas y un estilo homófono con la melodía en la voz superior. Tiene varios subtipos como labarzelleta, el capitolo, el estrambotto, etc. Se solía ejecutar cantando la voz superior y tocar las otra tres voces a modo de acompañamiento. Sus textos eran amatorios y satíricos. Sus principales compositores fueron italianos.
- la lauda, contrapartida religiosa de la fróttola; se cantaba en reuniones religiosas semipúblicas a capella, o con instrumentos que tocaban las tres voces superiores. Era en su mayor parte silábica y homófona, con la melodía en la voz superior, llamada música.
Música renacentista inglesa[editar]
En la música del renacimiento inglés, se destaca el compositor William Byrd, quien desempeñó un papel crucial en la música de clave; otro compositor de alta relevancia es John Dowland, compositor de espléndidas y reconocidas melodías para laúd.
Música renacentista alemana[editar]
Durante el siglo XVII, Alemania vivía la guerra de los 30 años, el Sacro Imperio Germánico a cargo del Emperador Felipe II y de su hermano Fernando I, enfrentaba una guerra contra el protestantismo en Alemania, por tanto las artes en Alemania sufrían una fuerte represión por parte del clero antes y durante la guerra; entre otros, no era permitido componer en alemán, sin embargo se dio la paz de Westfalia, por la intervención del cardenal Richelieu en la guerra, y las artes florecieron en Alemania, entre los primeros compositores en destacarse están
Esaías Reusner,
Johann Pachelbel y
Heinrich Schütz, aunque estos no escribieron la música religiosa en alemán, uno de los primeros en componer en alemán fueron los organistas
Johann Sebastian Bach y
Diderik Buxtehude.
Música renacentista española[editar]
Música del período de la práctica común o "clásica" (1600-1900)[editar]
Barroco (1600-1750)[editar]
La música barroca es el periodo musical que domina a Europa durante todo el siglo XVII y primera mitad del siguiente, siendo reemplazada por el clasicismo hacia 1750-1760. Se considera que nació en Italia y alcanzó su máximo esplendor en Alemania durante el barroco tardío. Es uno de los periodos más ricos, fértiles, creativos y revolucionarios de la historia de la música.
En este período se desarrollaron nuevas formas y se operaron grandes avances técnicos tanto en la composición como en el virtuosismo; así tenemos: cromatismo, expresividad, bajo cifrado y bajo continuo, intensidad, ópera, oratorio, cantata, sonata, tocata, suite, fuga y la sinfonía.
El bajo continuo[editar]
También llamado bajo cifrado, designa el sistema de acompañamiento ideado a comienzos del período barroco, y es además un sistema estenográfico o taquigráfico de escritura musical. Como técnica de composición permitía al compositor trazar tan solo el contorno de la melodía y el bajo cifrado, dejando las voces medias, o sea el relleno armónico, a la invención del continuista. La ejecución del continuo requiere dos instrumentistas: un instrumento melódico grave (viola, gamba, violoncelo, contrabajo, fagot, etc.) que ejecuta las notas del bajo y un instrumento armónico (laud, clavecín, órgano) a cargo del continuista, quien desenvuelve improvisadamente las armonías, de acuerdo con las cifras del bajo cifrado, en la forma de acordes arpegios u otras figuraciones, todo ello de conforme al estilo y las necesidades expresivas del texto musical.
El sistema tonal[editar]
El sistema tonal fue una evolución desde los últimos maestros de la música medieval hasta su máximo esplendor desde Bach a los últimos compositores tonales del
posromanticismo. En sus comienzos, se definió una armonía musical compuesta por siete asuntos distintos: las notas, los intervalos, los géneros, los sistemas de escala, los tonos, la modulación y la composición de melodías.
Barroco temprano (1600-1650)[editar]
La música en Italia durante los siglos XVI, XVII y principios del XVIII estaba viviendo su apogeo y además estaba en búsqueda del máximo esplendor artístico, de lo excelso a lo sublime; el regocijo de lo religioso se disputaba entre lo humano y lo divino en el campo de batalla que era el Barroco. El
theatrum mundi italiano vivía bajo el precepto de
«delectare et movere» (‘deleitar y emocionar’). La
sprezzatura italiana, daba paso a lo que sería el más grande espectáculo de la voz humana: la
ópera. El
concerto grosso italiano y la
orquesta italiana fueron el prototipo de composición y de ejecución a seguir por toda Europa occidental. Los
castrati juegan un rol preponderante durante el Barroco italiano, eran el Barroco humano, lo hermoso extravagante y a la vez lo grotesco, lo confuso o manierista, lo bello con lo monstruoso, la moral y el decaimiento contra el esplendor supremo de la sociedad de la Italia barroca (
Caffarelli,
Senesino,
Carestini) inmortalizados por una voz que trascendía el concepto de «perfección», que incluso a algunos llevó a la locura.
El
violino italiano, una puesta en escena del manierismo barroco, era un vehículo más para el virtuosismo del ejecutante que del compositor, que únicamente indicaba pautas que los intérpretes tomaban con gran libertad. Ejemplos de esta época son los doce conciertos de
Pietro Locatelli, y el
concerto grosso de
Arcangelo Corelli.
- Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621).
- Claudio Monteverdi (1567-1643) fue un importantísimo compositor italiano, uno de los primeros en desarrollar los recursos barrocos, los que aplicó extensamente a la ópera, el madrigal y la música religiosa. Dominó tanto los nuevos estilos de comienzos del siglo XVII, como los más avanzados recursos de la polifonía franco-flamenca. Participó intensamente en el desarrollo de la ópera veneciana. Compuso gran cantidad de música religiosa y más de 250 madrigales. Gran parte de sus óperas se han perdido. Se conservan solo tres "Orfeo" (1607), "El regreso de Ulises" y la "coronación de Popea" (1624). Monteverdi sobresalió por su libertad creadora en el uso de las formas, estilos y texturas antiguas y nuevas, del poder expresivo de la armonía y las disonancias y del poder caracterizador de los instrumentos de la orquesta.
- Girolamo Frescobaldi (1583-1643).
- Heinrich Schütz (1585-1672).
Barroco medio (1650-1700)[editar]
Barroco tardío (1700-1750)[editar]
Bach es uno de los compositores más importantes de la música universal y la cima de la era barroca.
La última generación importante nacen todos entre 1668 y 1685 donde muchos de ellos representan el cenit nacional y de la era en el país donde vivieron: Vivaldi en Italia, Bach y Telemann en Alemania, Handel en Inglaterra, Rameau y Couperin en Francia y Scarlatti en España. Aunque algunos de ellos no solo se apegan a su escuela nacional y hacen una síntesis y resumen de todas las escuelas como es el caso de Bach, Handel y Telemann, todos nacidos en Alemania, aunque Handel se marcha a Italia en 1706 para no volver jamás y asentándose en Inglaterra en 1713 hasta su muerte, convirtiéndose el mayor exponente de la escuela inglesa.
Es con esta generación alemana, especialmente por Bach, cuando el mundo musical germánico se convierte en la patria musical de primer orden, superando Italia y desplazando en ser la máxima potencia musical, que durara hasta principios del siglo XX, desde Bach hasta Schonberg y la segunda escuela de Viena.
En esta última etapa del barroco, que comienza hacia 1700-1710 cuando esta generación empieza a ser activa en el mundo musical de la época, la música adquiere y avanza a un nueva dimensión sin romper el estilo barroco en todos los ámbitos, desde los géneros y formas, hasta la forma de escuchar la música pasando por los instrumentos e instrumentación. El barroco musical adquiere aquí una espléndida madurez, apogeo y una gran refinación inédita en las dos etapas anteriores que culminará especialmente en la obra de Bach y Handel, las dos grandes figuras dominantes de este periodo.
Jean Philippe Rameaues el más importante teórico musical del siglo XVIII y junto con Bach estableció el sistema tonal que perduraría hasta el siglo XX. Sus obras son la cumbre del Barroco francés.
La técnica de la polifonía y el contrapunto aún tiene una especial importancia en esta época, de forma más notable en Alemania y sobre todo en Bach, pero la homofonía adquiere cada vez más auge y importancia, conviviendo las dos técnicas durante algunas décadas de forma a la par durante esta generación de compositores, algunos de ellos como Bach o Handel, dominándolos con gran maestría.
Uno de los hitos más importantes del último estilo del Barroco es el definitivo asentamiento de la tonalidad en la música occidental con una de las obras más importantes de la música universal, el clave bien temperado BWV 846-893, de Bach, una colección en dos libros publicados en 1722 y 1744 que se compone de 24 preludios y fugas cada libro en los tonos del sistema tonal, siendo una demostración del sistema tonal que estará vigente hasta principios del siglo XX.
En el mismo año del primer libro, 1722, de forma simultánea aunque independiente, se publicara también el primer gran tratado del sistema tonal: "Tratado de armonía reducida a sus principios naturales" de
Jean Philippe Rameau, que aunque este tratado es imperfecto, se utilizara de referencia hasta principios del siglo XX.
Las formas musicales del barroco tardío son prácticamente las mismas del periodo anterior, pero con pequeñas novedades que serán precedentes importantes y abrirán un camino de algunos de los géneros más queridos del clasicismo vienés de la segunda mitad de ese siglo: El concierto para teclado y la sonata con acompañamiento sin bajo continuo.
Handel es una gran figura del último Barroco. Sus óperas son la máxima expresión del género en esa era, siendo conjuntamente con Mozart, el compositor más importante del género en el siglo XVIII.
En cuanto a instrumentos, se hacen varios cambios y algunos instrumentos de etapas precedentes no aguantan hasta el final del barroco y caen en desuso mucho antes, el laud y la viola la gamba, en general remplazados por otros más nuevos que en esta época alcanzan un gran auge técnico y de prestigio, como el violín, la guitarra o el violonchelo. El clave seguirá omnipresente en toda la música de este periodo culminando su larga trayectoria de los siglos anteriores en las obras de Bach, Rameau, Handel, y Scarlatti, aunque estará en boga hasta 1770. El órgano seguirá teniendo un peso importante en Alemania, donde con Bach alcanza su más alta expresión en toda la historia.
Conforme pasa el tiempo el estilo Barroco, que llevaba ya mucho tiempo como el estilo dominador de la música occidental, es rechazado por las generaciones posteriores a los últimos grandes exponentes del Barroco, que practicaran un estilo más sencillo, con apenas contrapunto, el estilo Galante, en boga desde 1730.
La nueva generación ilustrada, nacida a partir de 1700, la rechazara por complicada, recargada, por abusar del contrapunto, por árida y antigua, y el estilo quedara apegado a partir de 1730 a las generaciones más viejas del momento, extinguiéndose prácticamente entre 1741 y 1767, con la muerte de Vivaldi, Bach, Handel, Rameau y Telemann.
Clasicismo (1750-1800)[editar]
La orquesta y nuevas formas musicales[editar]
- Franz Joseph Haydn (1732-1809), compositor austriaco, una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la música del clasicismo (c. 1750-1820). En 1755 trabajó para el barón Karl Josef von Fürnberg, época en que compuso sus primeros cuartetos para cuerda. En 1759 fue nombrado director musical del conde Fernando Maximilian von Morzin. Desde 1761 hasta su muerte, trabajó al servicio de los príncipes Esterhazy ―primero Paul Anton y luego Nikolaus―, donde tuvo a su disposición una de las mejores orquestas de Europa.
- Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), compositor austriaco del periodo clásico. Uno de los más grandes e influyentes en la historia de la música occidental. Estudió con Leopold Mozart, su padre, conocido violinista y compositor que trabajaba en la orquesta de la corte del arzobispo de Salzburgo. Desde pequeño fue niño prodigio y un genio musical. Se dice que era el compositor perfecto, debido a que en sus borradores casi no se detectaba error alguno. Se caracterizaba por su estilo sencillo, claro y equilibrado, aunque sin huir la intensidad emocional. En su enorme producción musical (más de 600 obras, a pesar de su corta vida) destacan, entre muchos otros géneros musicales, sus conciertos para piano y sus óperas.
- Ludwig van Beethoven (1770-1827), compositor alemán, considerado uno de los más grandes de la cultura occidental. Se formó en un ambiente propicio para el desarrollo de sus facultades aunque excesivamente rígido. Sus primeros brotes de talento musical fueron dirigidos de forma tiránica por la disciplina de su padre, que era tenor en la capilla de la corte. En 1789 Beethoven comenzó a trabajar como músico de la corte para mantener a su familia. Sus primeras obras bajo la tutela del compositor alemán Christian Gottlob Neefe, especialmente la cantata fúnebre por la muerte del emperador José II, mostraban ya una gran inteligencia, y se pensó en la posibilidad de que se fuera a Viena para estudiar con Wolfgang Amadeus Mozart. Aunque la muerte de Mozart en 1791 hizo que estos planes no pudieran realizarse, Beethoven marchó a Viena en el año 1792 para estudiar con el compositor austriaco Joseph Haydn. Beethoven ha sido reconocido tanto por sus principios clásicos como por su libertad de expresión, por lo que se lo sitúa como el último de los clásicos y el primero de los románticos.
Escuela de Mannheim[editar]
La escuela más importante durante el primer clasicismo fue, sin lugar a dudas, la escuela de Mannheim. En esta ciudad comienza a desarrollarse esta escuela orquestal. A partir de 1740 se establece una orquesta reconocida como la mejor de la época donde acudieron los músicos más sobresalientes de Europa, liderados por el compositor Johann Stamitz y sobre cuyo modelo y composición se establecerían todas las orquestas clásicas del período.
Esta escuela contribuyó a fijar las formas clásicas y a explorar y desarrollar los efectos orquestales que hasta entonces se habían limitado a las oberturas de las óperas. Además dividió la orquesta en dos partes iguales que dialogan entre sí.
Otras escuelas[editar]
La escuela de Berlín. La importancia de esta escuela radica en que fue el primer lugar en donde se inicia la técnica del desarrollo. Como representante está
Carl Philipp Emmanuel Bach.
Clasicismo mediterráneo[editar]
Romanticismo (1800-1860)[editar]
Frederic Chopin fue el pianista más característico del período y uno de los más importantes compositores del instrumento
Richard Wagner fue el compositor que llevó a su apogeo el género de la ópera
El piano romántico[editar]
- Franz Schubert (1797-1828), compositor austriaco, gran incomprendido en su tiempo, cuyos lieds (canciones para voz solista y piano basadas en poemas alemanes) están entre las obras maestras de este género, y cuyos trabajos instrumentales son un puente entre el clasicismo y el romanticismo del siglo XIX. Escribió obras para piano, música sinfónica, religiosa y numerosas óperas.
- Félix Mendelssohn (1809-1847), compositor alemán, una de las principales figuras de comienzos del romanticismo europeo del siglo XIX. A los 9 años debutó como pianista y a los 11 años interpretó su primera composición. Compuso la obertura Sueño de una noche de verano cuando tenía 17 años y la obra que contiene la famosa Marcha nupcial 17 años después. Tuvo como profesores al compositor y pianista checo Ignaz Moscheles y al compositor alemán Carl Friedrich Zelter. A Mendelssohn se le atribuye el haber redescubierto la obra de Johann Sebastián Bach, al estrenar en 1829 su Pasión según san Mateo.
- Frédéric Chopin (1810-1849), comenzó a estudiar piano a los cuatro años. Aprendió la técnica del instrumento prácticamente de forma autodidacta, aunque más tarde estudió armonía y contrapunto en el conservatorio de la capital polaca. También fue precoz como compositor: su primera obra publicada data de 1817. Desde muy joven mantuvo estrecha relación con las altas esferas sociales, ante quienes tocaba en sus reuniones musicales. A los 20 años de edad dejó su Polonia natal en un viaje de estudios, pero nunca regresó. Su obra se caracterizó por el intimismo, la delicadeza, la facilidad melódica, y una revolucionaria técnica de ejecución. El piano fue su instrumento por excelencia, y tuvo gran popularidad e influencia en los compositores de su época.
- Robert Schumann (1810-1856), compositor alemán del Romanticismo. Desde niño, ya demostraba sus cualidades musicales, y su padre lo apoyó durante su formación procurándole un profesor de piano. La dedicación a su carrera musical se vio truncada por la muerte de su padre, aunque posteriormente reemprendería sus estudios. Fue un brillante compositor y crítico musical, lo que le permitió descubrir a Johannes Brahms cuando era un joven de veinte años. En 1839, Robert se casó con Clara Wieck, y tuvieron ocho hijos. Finalmente, durante sus últimos años se acentuaron las depresiones, crisis, intentos de suicidios y periodos de reclusión. Murió de tifus en un sanatorio.
- Franz Liszt (1811-1886), compositor austro-húngaro, pianista y profesor.
- Johannes Brahms (1833-1897). Después de estudiar violín y violonchelo con su padre, contrabajista del teatro de la ciudad, Brahms se especializó en el piano y comenzó a componer bajo la tutela del maestro alemán Eduard Marxsen, cuyo conservador gusto musical dejó una profunda huella en él. En 1853 inició una gira de conciertos como pianista acompañante del violinista húngaro Eduard Reményi. Durante esta gira conoció al violinista, también húngaro, Joseph Joachim, quien lo presentó al compositor alemán Robert Schumann. Schumann se quedó tan sorprendido con las composiciones de Brahms, obras aún no editadas, que escribió un apasionado artículo en una revista de la época sobre el joven compositor. Brahms cobró un sincero afecto a Schumann y su mujer, la famosa pianista Clara Josephine Schumann, y esta amistad y el aliento que recibió de ellos le proporcionaron energías para trabajar sin descanso.
Música programática[editar]
El
lied es la forma vocal menor del
romanticismo más destacada. Consiste en la interpretación de un poema realizada por un cantante y
piano. La estructura general es A B A donde la primera y la última estrofa tienen la misma
melodía. El creador del lied es
Schubert, sus principales temas eran la muerte, el amor y la naturaleza.
Sinfonía romántica[editar]
Los nacionalismos (1850-1950)[editar]
El
nacionalismo es una corriente iniciada en
Rusia.
Mikhail Glinka famoso por su ópera
Una vida para el zar alentó a
Aleksandr Dargomyzhski para ayudarle a convencer a un grupo de cinco compositores rusos a coordinar sus trabajos basados en la cultura rusa. Más tarde fueron conocidos como
El Grupo de los Cinco. La ópera de Dargomyzhski
El convidado de piedra fue la piedra angular sobre la que se basó esta nueva escuela.
Glinka es comúnmente recordado como el fundador de la música nacionalista rusa. Una vez depurado su estilo de composición en relación con sus estudios posteriores, despertó una gran atención tanto en su país como en el extranjero. Sus operas rusas ofrecían una síntesis de composición occidental pero con melodía rusa, mientras que su música orquestal, con una instrumentación excelente, ofrecía una combinación de lo tradicional y lo exótico.
El Grupo de los Cinco[editar]
De este grupo de cinco, solo dos eran músicos profesionales,
César Cui y
Mili Balákirev, ambos poco conocidos. Un tercero
Aleksandr Borodin es más conocido por su composición
En las estepas de Asia Central y por
Bailes polovtsianos de su ópera
Príncipe Ígor.
El quinto y último miembro del grupo fue
Nikolai Rimsky-Korsakov, que fundamentó su trabajo en obras dramáticas de fuerza rítmica y color orquestal. Sus obras más improtantes fueron la ópera
El gallo de oro y su famosa suite orquestal
Scheherezade. También utiliza elementos de la iglesia rusa en su obertura
Gran Pascua rusa e influencias de la música tradicional asturiana o andaluza en su
Capricho español.
Piotr Ilich Chaikovski fue otro de los compositores rusos que usaban un tono y color brillantes. Su sexta sinfonía
Pathetiquees muy conocida, y realizó, también la música de tres famosos ballets:
El cascanueces,
La Bella Durmiente y
El lago de los cisnes. Obras como la obertura de
Marcha eslava, y
Capricho italiano ubican definitivamente a Tchaikovsky dentro del nacionalismo. Estas obras han sido programadas tan a menudo que se consideran entre las obras más famosas jamás construidas.
Escandinavia[editar]
Impresionismo (1860-1910)[editar]
El
Impresionismo musical es un movimiento musical surgido a finales del siglo XIX y principios del XX sobre todo en la música francesa, con la necesidad de los compositores de probar nuevas combinaciones de instrumentos para conseguir una mayor riqueza tímbrica. En el Impresionismo musical se da mucha importancia a los timbres, con los que se consiguen diferentes efectos. También se caracteriza porque los tiempos no son lineales sino que se ejecutan en sucesión de impresiones. Se relaciona de esta manera con el Impresionismo pictórico, que conseguía las imágenes mediante pequeñas pinceladas de color. Dos de los principales compositores de este movimiento son Claude Debussy y Maurice Ravel.
Música moderna y contemporánea (1910-presente)[editar]
El siglo XX estuvo marcado por dos grandes acontecimientos que fueron muy decisivos en la historia de la música occidental, y marcaron el avance posterior que seguirá la música hasta llegar a nuestros días. El primero es el abandono de la tonalidad y la total ruptura de las formas y técnicas que se venían haciendo desde los principios de la era barroca a partir de 1910, en concordia con las otras rupturas totales de las otras ramas de las artes.A partir de ahí, la música occidental se vuelve muy experimental y los compositores se empeñan en hallar nuevos caminos tanto en las formas, los instrumentos, los colores, la tonalidad, el ritmo para hacer una música totalmente nueva y alejada del período de la práctica común de los últimos trescientos años.
El segundo gran fenómeno es el auge y masificación de un tipo de música que se desarrolló en las ciudades durante el siglo anterior en contacto con las dos grandes ramas en que se dividía hasta ese momento la música (la étnica y la académica): la
música popular. Este tipo de música, consumida por la creciente clase media urbana, experimentará un gran desarrollo gracias a la posibilidad de grabar sonido mediante las nuevas tecnologías de principios del siglo XX (lo que dará lugar a la industria del disco) y la aparición de medios de comunicación de masas como la radio y el cine sonoro. El efecto de la música popular y la
industria musical que se desarrolla en torno a ella cambiarán drásticamente los hábitos musicales que estaban presentes desde la Edad Media.
Música modernista y contemporánea[editar]
El
futurismo fue uno de los movimientos iniciales de vanguardia en la Europa del Siglo XX. Esta corriente artística fue fundada en Italia por el poeta italiano
Filippo Tommaso Marinetti, quien redacta el
Manifiesto Futurista, y lo publica el 20 de febrero de 1909 en el diario
Le Figaro de París.
Este movimiento buscaba la ruptura con las tradiciones artísticas del pasado y los signos convencionales de la
historia del arte. Intentó enaltecer la vida contemporánea, esto por medio de dos temas principales: la máquina y el movimiento. Los principales compositores futuristas fueron los italianos
Francesco Balilla Pratella y
Luigi Russolo.
Crisis de la tonalidad y atonalismo[editar]
Los primeros antecedentes de la música europea sin un centro tonal se encuentran en
Franz Liszt con su
Bagatella sin tonalidad de
1885, período que ya se hablaba de una "crisis de la tonalidad". Esta crisis se generó a partir del uso cada vez más frecuente de acordes ambiguos, inflexiones armónicas menos probables, y las inflexiones melódicas y rítmicas más inusuales posibles dentro de la
música tonal.
A principios del siglo XX compositores como
Claude Debussy,
Aleksandr Skriabin,
Béla Bartók,
Paul Hindemith,
Serguéi Prokófiev,
Carl Ruggles,
Ígor Stravinsky y
Edgard Varèse, escribieron música que se ha descrito, total o parcialmente, como atonal. La primera fase del atonalismo (antecesora del
dodecafonismo), conocida como "atonalidad libre" o "cromatismo libre", implicó un intento consciente de evitar la armonía
diatónica tradicional. Las obras más importantes de este periodo son la ópera
Wozzeck (1917-1922) de
Alban Berg y
Pierrot Lunaire (1912) de
Arnold Schönberg.
Primitivismo[editar]
El primitivismo fue un movimiento de las artes que pretendía rescatar el folclor más arcaico de ciertas regiones con un lenguaje moderno. Similar al nacionalismo en su afán por rescatar lo local, el primitivismo incorporó además
métricas y
acentuacionesirregulares, un mayor uso de la
percusión y otros
timbres,
escalas modales, y armonía
politonal y
atonal. Dentro de la música los dos gigantes de este movimiento fueron el ruso
Ígor Stravinsky y el húngaro
Bela Bartok, aunque la obra de ambos sobrepasa con creces la denominación "primitivista".
Microtonalismo[editar]
El microtonalismo es la música que utiliza
microtonos (los intervalos musicales menores que un semitono). El músico estadounidense
Charles Ives definía a los microtonos de manera humorística como “las notas entre las teclas del piano”. El mexicano
Julián Carrillo (1875-1965) distingue dieciséis sonidos claramente diferentes entre los lanzamientos de G y A emitida por la cuarta cuerda de violín, lo que fue su punto de partida para componer una gran cantidad de música microtonal. Algunos otros autores emplearon también esta técnica. La música microtonal nunca tuvo demasiada aceptación y fue considerada en adelante casi exclusivamente por los músicos de
Vanguardia.
Segunda Escuela Vienesa, dodecafonismo y serialismo[editar]
Una de las más significativas figuras en la música del siglo XX es
Arnold Schoenberg. Sus primeros trabajos pertenecen al estilo romántico tardío, influenciado por
Richard Wagner y
Gustav Mahler, pero al final abandonó el sistema de composición tonal para escribir música
atonal. Con el tiempo, desarrolló la técnica del
dodecafonismo, proponiéndola en
1923 en reemplazo de la organización tonal tradicional.
El dodecafonismo fue una forma de música atonal, con una técnica de composición en la cual las 12 notas de la escala cromática son tratadas como equivalentes, es decir, sujetas a una relación ordenada que (a diferencia del sistema mayor-menor de la tonalidad) no establece jerarquía entre las notas.
El
serialismo integral representa un paso más adelante del dodecafonismo, y fue creada por el que fue discípulo de
Schönberg,
Anton Webern: se establece un orden no sólo para la sucesión de las diferentes alturas, sino para la sucesión de las diferentes duraciones (las "figuras", como la
negra,
corchea, etc.) y la sucesión de las dinámicas (los niveles de
intensidad sonora), como también para la
articulación. Todas estas series se repiten durante el transcurso de una obra. Este estilo fue muy influyente entre compositores de la postguerra como
Olivier Messiaen,
Pierre Boulez,
Luciano Berio,
Luigi Nono,
Karlheinz Stockhausen e
Ígor Stravinsky.
Neoclasicismo[editar]
Música electrónica y concreta[editar]
Los avances tecnológicos en el siglo XX permitieron a los compositores utilizar medios electrónicos para producir sonidos. En
Francia se desarrolló la
música concreta escuela que producía sonidos existentes en el mundo. Se llama concreta porque según
Pierre Schaeffer, su inventor, planteaba que está producida por objetos concretos y no por los abstractos que serían los
instrumentos musicales tradicionales. El primero que dispuso de esos medios fue
Edgar Varese, quien presentó
Poème électronique en el pabellón Philips de la Exposición de Bruselas en 1958. En 1951, Schaeffer, junto a
Pierre Henry, crearon el Grupo de Investigación de Música Concreta en París. Pronto atrajo un gran interés, y entre los que se acercaron se encontraban diferentes compositores significativos como
Olivier Messiaen,
Pierre Boulez,
Jean Barraqué,
Karlheinz Stockhausen,
Edgard Varese,
Iannis Xenakis,
Michel Philippot y
Arthur Honegger.
Iannis Xenakis es otro compositor moderno que ha usado computadoras e instrumentos electrónicos (incluido uno inventado por él) en muchas composiciones.
Música aleatoria y vanguardismo radical[editar]
El compositor alemán
Karlheinz Stockhausen (1928-2007) fue pionero en muchas de las formas musicales vanguardistas del siglo XX.
Si bien el modernismo en sí es música de vanguardia, el vanguardismo dentro de ella se refiere a los movimientos más radicales y controversiales, donde el concepto de música llega hasta sus límites -si no ya los sobrepasa- utilizando elementos como
ruidos,
grabaciones, el
sentido del humor, el
azar, la
improvisación, el
teatro, el
absurdo, el
ridículo, o la
sorpresa. Dentro de los géneros generalmente ubicados dentro de esta corriente radical se encuentra la música aleatoria, la música electrónica en vivo, el teatro musical, la música ritual, la composición de procesos, el
happeningmusical, o la música intuitiva, entre muchas otras. Entre los compositores más trascendentales que incursionaron en estas aventuras se encuentra
John Cage en América y
Karlheinz Stockhausen en Europa.
Micropolifonía y masas sonoras[editar]
En palabras de David Cope la micropolifonía se trata de «una simultaneidad de diferentes líneas, ritmos y timbres».
3 La técnica fue desarrollada por
György Ligeti, quien la explicó así: «La compleja
polifonía de las voces individuales está enmarcada en un flujo
armónico-musical, en el que las armonías no cambian súbitamente, sino que se van convirtiendo en otras; una combinación
interválica discernible es gradualmente haciéndose borrosa, y de esta nubosidad es posible sentir que una nueva combinación interválica está tomando forma».
Intrínsecamente relacionada con la micropolifonía esta la masa de sonido o masa sonora que es una
textura musical cuya
composición, en contraste con otras texturas más tradicionales, «minimiza la importancia de las
alturas musicalesindividuales para preferir la textura, el
timbre y la
dinámica como principales formadores del gesto y el impacto».
4
Minimalismo[editar]
Philip Glass (1937) fue uno de los iniciadores del movimiento minimalista en Estados Unidos, y es actualmente uno de los compositores doctos más famosos del mundo.
Varios compositores de la década de los sesenta comenzaron a explorar lo que ahora llamamos minimalismo. La más específica definición de minimalismo refiere al dominio de los procesos en música donde los fragmentos se superponen en capas unos a otros, a menudo se repiten, para producir la totalidad de la trama sonora. Ejemplos tempranos incluyen
En do (de
Terry Riley) y
Tamborileando (de
Steve Reich). La onda minimalista de compositores —
Terry Riley,
Philip Glass,
Steve Reich,
La Monte Young,
John Adams y
Michael Nyman, para nombrar los más importantes— deseaban hacer la música accesible para los oyentes comunes, expresando cuestiones específicas y concretas de la forma dramática y musical, sin ocultarlas bajo la técnica, sino más bien haciéndolas explícitas, volviendo a las tríadas mayores y menores de la música tonal, pero sin utilizar la funcionalidad armónica tradicional.
Música cinematográfica[editar]
Desde la llegada del
cine sonoro a finales de la década de los 1920, la música ha cumplido un rol crucial en la industria y el arte del cine. Muchos de los grandes compositores que vivieron en esa primera época, tales como los rusos Prokofiev y Shostakovic, incursionaron también en esta área. Posteriormente, hubo numerosos compositores que dedicaron su carrera total o mayormente a trabajar a través del cine. Dentro de los grandes compositores de música de cine se encuentran:
- Max Steiner con: The Informer (1935), Now, Voyager (1942), y Since You Went Away (1944), King Kong (1933), Little Women (1933), Jezebel (1938), Casablanca (1942), y Gone with the Wind (1939).
- Erich Wolfgang Korngold con: The Adventures of Robin Hood.
- Alfred Newman con; How the West Was Won,The Greatest Story Ever Told.
- Bernard Herrmann con: North by Northwest, The Man Who Knew Too Much, Citizen Kane, The Ghost and Mrs. Muir, yTaxi Driver.
- Ennio Morricone con: The Good, The Bad And The Ugly (1966), Once Upon a Time in the West, The Mission (1986),The Untouchables (1987), y Cinema Paradiso.
- Jerry Goldsmith con: Planet of the Apes, Chinatown, The Wind and the Lion, The Omen, Alien, Poltergeist.
- John Williams con: las dos trilogías de Star Wars, Jaws, Superman, Indiana Jones, E.T., el extraterrestre, Hook,Jurassic Park, Schindler's List, y Harry Potter entre muchísimas otras.
Poliestilismo[editar]
Poliestilismo (también llamado "eclecticismo") es el uso de múltiples estilos o técnicas musicales, y es considerado una característica posmoderna que comienza a finales del siglo XX y se acentúa en el siglo XXI.
Compositores poliestilísticos son, por ejemplo,
Lera Auerbach,
Luciano Berio,
William Bolcom,
Sofia Gubaidulina,
Hans Werner Henze,
George Rochberg,
Arturo Rodas,
Magaly Ruiz,
Frederic Rzewski,
Alfred Schnittke,
Dmitri Silnitsky,
Valentín Silvestrov,
Santiago Sosa Rolón,
Ezequiel Viñao,
Frank Zappa o
John Zorn.
Espectralismo[editar]
Nueva simplicidad[editar]
La Nueva Simplicidad fue una tendencia estilística surgida entre algunos de los componentes de la generación más joven de compositores alemanes de comienzos de los ochenta del
siglo XX, y que supuso una reacción no solamente contra la
vanguardia musical europea de las décadas de los cincuenta y sesenta, sino también contra la más amplia tendencia hacia la objetividad de comienzos de siglo.
En general, estos compositores propugnaron una inmediatez entre el impulso creativo y su resultado musical (en contraste con la elaborada planificación precompositiva característica del vanguardismo), con la intención de crear una comunicación más fácil con las audiencias. En algunos casos, ello significó una vuelta al
lenguaje tonal del
siglo XIX y en otros significó trabajar con texturas más simples o el empleo de
armonías triádicas en contextos
no tonales. De entre los compositores identificados de una forma más cercana con este movimiento, solamente
Wolfgang Rihm ha conseguido una reputación significativa fuera de Alemania.
Libre improvisación[editar]
La improvisación libre es
música improvisada sin reglas previas establecidas, secuencias de acordes o melodías previamente acordadas. A veces los músicos realizan un esfuerzo activo para evitar referenciar a géneros musicales reconocibles. La improvisación libre, como estilo de música, se desarrolló en
Europa y
EE. UU. en la mitad y fines de la década de
1960 en respuesta o inspirado por el movimiento del
free jazz así como por la
música clásica contemporánea. Entre los artistas más reconocidos dentro de este estilo están los saxofonistas
Evan Parker y
Peter Brötzmann, el guitarrista
Derek Bailey, y el grupo improvisacional británico
AMM.
Nueva Complejidad[editar]
La Nueva Complejidad es una corriente dentro del escenario contemporáneo surgida en la década de los 80's en el
Reino Unido que puede definir lo "complejo" como; "de múltiples capas de interacción de los procesos evolutivos que ocurren simultáneamente en todas las dimensiones del material musical". Es muy abstracta, disonante y atonal, caracterizada por el uso de técnicas que llevan hasta el límite las posibilidades de la
escritura musical. Entre los compositores más importantes se encuentran
Brian Ferneyhough,
Michael Finnissy,
Chris Dench,
James Dillon,
Roger Redgate y
Richard Barrett.
Jazz de Nueva Orleans[editar]
Convencionalmente, se denomina «estilo Nueva Orleans» a esta forma inicial del jazz. Aún no se ha desprendido de las influencias del
minstrel y contiene todas las características propias del
hot. Las improvisaciones, en el sentido que hoy las conocemos, no existían; de hecho, los solistas elaboraban largas variaciones melódicas sobre el tema principal (usualmente integrado por dos canciones diferentes), en
tempos muy lentos o medios, nunca rápidos. Las bandas eran ambulantes y solían preferir siempre interpretar
espirituales,
ragtimes,
marchas y cantos de origen afrocubano. El peso sonoro y conceptual de la música recaía en la
corneta, que era quien desarrollaba las
melodías, apoyada por el
trombón y el
clarinete, que elaboraban variaciones improvisadas sobre la melodía base. Es lo que Peter Clayton llama «la Santísima Trinidad del jazz de Nueva Orleans».
6 El resto de los instrumentos (usualmente
banjo,
tuba,
caja y
bombo, aunque paulatinamente fueron introduciéndose el
contrabajo, el
piano y la
batería) tenían una función meramente rítmica. En ocasiones se usaba el
violín como complemento en la sección de metales.
Es una escuela de bandas célebres, como la de
Johnny Schenk (1893), la de
John Robechaux (1895), la del
cornetistaFreddie Keppard (1900- 1909), y otras de renombre histórico como la
Onward Brass Band, la
Eagle Band o la
Tuxedo Brass Band del trompetista
Papa Celestin, ésta anterior al cambio de siglo. También estaban las bandas del cornetista
Papa Mutt Carey, que se reputa como el introductor de la
sordina de «desatascador» (
plunger) y su típico efecto de
wah-wah, y que tenía a
Sidney Bechet en el clarinete; la banda de
Lorenzo Tio, o la
Original Creole Orchestra, etc.
A poco de comenzar el
siglo XX, los blancos y
criollos pobres del
Delta del Misisipi comenzaron a interesarse por el
Hot y su influencia produjo algunas variaciones en la forma de tocar de las bandas de Nueva Orleans: se desarrollaron más las improvisaciones, se agilizaron los
tempos y se buscaron estructuras rítmicas menos "africanas".
7 El nuevo estilo era "menos expresivo, pero con mayores recursos técnicos", con melodías más pulidas y armonías "limpias".
8 Además, se introdujeron el
piano y el
saxofón, y se desarrollaron técnicas instrumentales nuevas, como el estilo
tailgate de los trombonistas.
El jazz de Chicago y New York[editar]
El cierre por las autoridades de
Nueva Orleans del
barrio de
Storyville en
1917, supuso un importante contratiempo para la mayor parte de los músicos de jazz de la zona, pues en este distrito de ocio se concentraban casi todos los locales de música en vivo.
10 Este hecho inició la gran migración de los músicos de jazz hacia las ciudades del norte, y especialmente hacia
Chicago, que gozaba por entonces de una agitada vida nocturna,
11 con una poderosa escena de
blues y
ragtime, desde una década antes.
King Oliver,
Louis Armstrong,
Sidney Bechet,
Jelly Roll Morton o
Johnny Dodds, entre otros muchos, se trasladaron a la «ciudad del viento» y grabaron allí sus primeros discos, a comienzos de la
década de 1920.
En Chicago se desarrolló un estilo más crudo y dinámico, con un lenguaje escueto y lacónico, desbrozado de adornos, económico en recursos, bañado «en una atmósfera exasperada, de un dinamismo acalorado, de una rígida tensión
hot».
12El sonido perdió plasticidad al ajustarse la afinación por influencia de los músicos blancos y abandonarse la desincronización propia de la
rítmica africana pero, por el contrario, se desarrolló enormemente el concepto de
improvisación individual y las melodías paralelas, dejando los pasajes polifónicos para el ciclo final (
sock chorus). El material temático tendió hacia un abandono de los
rags y
stomps y su sustitución por
blues y canciones de influencia europea, con arreglos musicales escritos. De hecho, esta época es la de la explosión del llamado «blues clásico», con artistas como
Bessie Smith, que se rodeaban de bandas de jazz en sustitución del tradicional acompañamiento de
guitarrao
piano sólo.
El estilo de Chicago se desarrolló como consecuencia de la conjunción de los músicos negros de Nueva Orleans y de jóvenes estudiantes y aficionados blancos que imitaban a aquellos,
13 y supuso algunos cambios importantes incluso en la instrumentación típica, al comenzar a asentarse el
saxofón. Un buen número de músicos de gran relevancia son representativos del estilo:
Erskine Tate,
Eddie Condon,
Muggsy Spanier,
Wingy Manone,
Pee Wee Russell o, como figura más relevante,
Bix Beiderbecke.
Desde muy temprano, el jazz se introdujo también en
Nueva York, inicialmente a través de los pianistas que tocaban
ragtime y
boogie woogie en los
honky tonks, como
James P. Johnson,
Willie "The Lion" Smith o
Luckey Roberts, pero también gracias a bandas, como la de
Jimmy Reese Europe o "The Memphis Students", dirigida por
Will Dixon y
Will Marion Cook, en época tan temprana como
1905.
14 Algunos autores destacan también el papel que músicos como
Nick La Rocca o el
baterista Louis Mitchell, originario de
Filadelfia, tuvieron en la extensión del jazz en la ciudad.
15 Sin embargo, el verdadero estilo de Nueva York, o
High Brow, como se le denominó en su momento, comenzó con la orquesta de
Fletcher Henderson, en la que tocaron todas las grandes figuras del jazz de los
años 1920. Sería precisamente Henderson quien mejor representó la nueva forma de tocar un tipo de jazz estilizado, menos localizado y más universal, «realizado sobre la base de una fórmula de transacción que estriba en orquestaciones preparadas de antemano y escritas para conjuntos cuyo número de instrumentos no hacía posible la polifonía
hot».
16 Pero la escuela de Nueva York dio un nombre de mayor proyección aún,
Duke Ellington, procedente de
Washington D.C., que alcanzó gran fama con sus sesiones en el
Cotton Club de
Harlem. Otros referentes importantes del estilo fueron
Red Nichols y sus "Five Pennies", los McKinney's Cotton Pickers de
William McKinney y
Don Redman, así como la banda del pianista
Sam Wooding o la del
panameño de nacimiento,
Luis Russell.
El estilo de Nueva York, con el impulso que supuso a las
big bands, fue la corriente principal de desarrollo del jazz a finales de la década de 1920, desembocando en el
swing.
La era del swing[editar]
En el último tercio de la
década de 1920, los estilos de
two beat habían agotado sus posibilidades de desarrollo, mientras que en Nueva York se estaba desarrollando una nueva forma de hacer jazz, que se consolidó sobre todo como resultado de la migración masiva de músicos de
Chicago hacia la "ciudad de los rascacielos".
17 Las bandas de
Fletcher Henderson,
Duke Ellington,
Jimmie Lunceford y
Chick Webb, fueron las que marcaron el rumbo de este nuevo estilo cuya principal característica fue la formación de grandes orquestas, las
big bands. Además, aportaron elementos novedosos respecto de la tradición
hot: la conversión de los ritmos de dos golpes (
two beat) a ritmos regulares de cuatro acentos rítmicos por compás; la utilización, como recurso de tensión, del
riff, frase corta repetida con crescendo final; la predominancia de pasajes melódicos interpretados
straight, es decir, conforme a partitura; la extensión del fenómeno del "solista"; la revalorización del
blues; etc. Este proceso no se desarrolló exclusivamente en Nueva York, puesto que en otros lugares, como
Kansas City tuvo lugar una evolución similar en
big bands como las de
Bennie Moten o
Count Basie.
El estilo toma su nombre de una de las características del nuevo jazz: el
swing como elemento rítmico. Se trató de una operación comercial de los agentes de
Benny Goodman, que dirigía una de las bandas más populares de la época, al designarlo como "Rey del swing". Esto llevó al público, pero también a muchos críticos, a creer que
"swing" era el tipo de música que hacía esta banda, consolidándose el nombre.
18 Algunas de las bandas de la época alcanzaron un enorme éxito popular y de ventas, generando un subestilo comercial que, a la larga, acabaría por lastrar las posibilidades de desarrollo del
swing:
Artie Shaw,
Harry James,
Glenn Miller,
Tommy Dorsey... Sin embargo, no todas derivaron hacia ese camino, y algunas de ellas establecieron las bases de los grandes cambios conceptuales del jazz de la
década de 1940:
Woody Herman,
Stan Kenton,
Lionel Hampton o
Jay McShann. En algunos casos, se desarrollaron escenas regionales con gran proyección y personalidad diferenciada, como es el caso del
western swing (que fusionó músicas de origen
folclórico) y, en Europa, del llamado
jazz manouche, impulsado por
Django Reinhardt.
El
swing fue, además, un estilo rico en grandes improvisadores, muchos de los cuales establecieron verdaderos
cánonesen sus respectivos instrumentos:
Coleman Hawkins,
Art Tatum,
Chu Berry,
Gene Krupa,
Teddy Wilson,
Fats Waller,
Johnny Hodges,
Benny Carter,
Rex Stewart,
Harry Edison y muchos otros. Fue también, paralelamente, un estilo que favoreció la proyección de los
cantantes, especialmente de las cantantes femeninas:
Ella Fitzgerald,
Ivy Anderson (que permaneció casi doce años en la banda de Ellington, a partir de 1932),
Billie Holiday,
June Christy,
Anita O'Day,
Lena Horne o
Peggy Lee. Algunos de estos instrumentistas fueron determinantes en el proceso de evolución que llevó desde el
swing al
be bopy al
cool, destacando entre ellos el trompetista
Roy Eldridge y el saxofonista
Lester Young.
Artículo principal: Bebop
Tras la era del
swing, el jazz era conocido y apreciado en todo el mundo, reconocido incluso por compositores clásicos de la talla de
Stravinsky. Sin embargo, el término
swing gozaba de mala reputación entre los músicos: se consideraba que sólo los profesionales de menor talento se dedicaban a este tipo de música comercial, de modo que los músicos más "serios" -como
Duke Ellington- se estaban alejando del estilo. El declive de las
big bands de
swing dio lugar a un nuevo tipo de música radicalmente diferente, cuyos únicos rasgos en común consistían en una instrumentación similar y en el interés por la
improvisación.
19
Los músicos
bebop ponían el acento en el papel del solista, cuyo papel ya no era el de
entertainer de épocas pasadas, sino un artista creador al servicio sólo de su propia música. La
síncopa característica del
swing quedaba destinada a favorecer la interpretación de las melodías; la
sección rítmica se simplificaba, relegándola únicamente al
contrabajo -que crecía en importancia- y a la
batería,
nota 2 -que dejaba a un lado su antiguo papel de mero
metrónomo-, incrementando con ello la libertad de bajistas y bateristas; se introdujeron
disonancias,
polirritmos, nuevas paletas tonales y fraseos más irregulares; se abandonó la melodía en favor de la improvisación, y el formato de
big band por el de
combo, formado por muy pocos músicos; y se adoptó, incluso un
look característico en el que no podía faltar sombrero, gafas de sol y perilla.
19
Dizzy Gillespie retratado en Búfalo, Nueva York, en 1977.
El nacimiento del estilo tuvo lugar en
1941 cuando
Dizzy Gillespie,
Milt Hinton,
Charlie Parker,
Thelonious Monk y
Kenny Clarke se reunieron en el
Minton's Playhouse de
Nueva York para una serie de conciertos informales.
Dizzy Gillespie fue uno de los líderes del movimiento, con un estilo trompetístico que resumía perfectamente las características de la nueva música y una serie de temas que entraron a formar parte enseguida del repertorio básico de los músicos
bop, como "
A Night In Tunisia" o "
Salt Peanuts".
Charlie Parker fue el otro gran padre del
bebop introduciendo un nuevo lenguaje de improvisación, extendiendo el aspecto melódico y el rango rítmico del jazz hasta ese momento, y con un estilo emocional y sorprendente que quedó inmortalizado en clásicos como "
Yardbird Suite", "
Ornithology", "
Donna Lee", "
Billie's Bounce" o "Anthropology", entre otros muchos.
19
Otros músicos de importancia dentro del estilo fueron los saxofonistas
Dexter Gordon, quien adaptó el estilo de Parker con el alto al
saxo tenor, y
Sonny Stitt; el trompetista
Fats Navarro; los trombonistas
J. J. Johnson -quien adaptó el lenguaje
bop al
trombón-,
Benny Green o
Kai Winding; los pianistas
Bud Powell,
Thelonious Monk,
Lennie Tristano,
Oscar Peterson,
Ahmad Jamal,
George Shearing,
Erroll Garner,
Herbie Nichols o
Tommy Flanagan; los bajistas
Oscar Pettiford o
Paul Chambers; los bateristas
Kenny Clarke o
Max Roach; o la cantante
Sarah Vaughan.
20 En el campo de las
big bands, algunas de ellas, como las de
Charlie Barnett,
Woody Herman,
Lionel Hampton o
Stan Kenton, supieron adaptar su sonoridad a las nuevas exigencias,
21 y otras, como la de
Earl Hines establecieron puentes entre el viejo y el nuevo sonido. Sólo algunas lograron convertirse en verdaderas
big bands de
be-bop, como es el caso de las orquestas de
Boyd Raeburn,
Billy Eckstine y
Dizzy Gillespie.
El nacimiento formal del movimiento
cool tuvo lugar en
1948 con la publicación del álbum
Birth of the Cool de
Miles Davis, todo un manifiesto autodefinitorio y una de las grabaciones más influyentes de la historia. El nuevo estilo se derivaba directamente del
bebop, pero resultaba una música más cerebral, que tenía como principal objetivo el establecimiento de una atmósfera "calma" y "meditativa".
nota 3 El
cool jazz resultó particularmente popular entre músicos blancos como
Lennie Tristano, en parte por su alejamiento de las raíces africanas del jazz, pero también encontró un hueco entre las preferencias de músicos negros que estaban pasando de ser simples
entertainers a adoptar un papel más activo y serio en la búsqueda de su identidad musical.
22
Miles Davis, quien había comenzado su carrera con
Charlie Parker, dio inicio al movimiento con
Birth of the Cool (1948), el primero de una serie de álbumes -
Walkin (1954),
Miles (1955),
Cookin',
Relaxing,
Working o
Steaming, todos de (1956)- que sentaban las bases del estilo.
The Modern Jazz Quartet -originalmente la
sección rítmica de
Dizzy Gillespie, integrada por
Milt Jackson,
John Lewis,
Percy Heath y
Kenny Clarke- publicó
Modern Jazz Quartet with Milt Jackson (1953),
Modern Jazz Quartet Volume 2 (1953), y
Django (1956), donde presentaban sus elegantes composiciones, en el límite entre lo
barroco y lo jazzístico.
Gunther Schuller fue el iniciador oficial del
third stream, una corriente que establecía un puente entre la
música clásica y el jazz, que tiene como ejemplo paradigmático su
Jazz Abstractions (1959), y que cuenta también entre sus principales representantes a
Bob Graettinger.
Gil Evans produjo
Gil Evans and Ten (1957),
Out of the Cool(1959), o
Into The Hot (1961),
Bill Evans -junto a
Scott LaFaro y
Paul Motian- introdujo un nuevo sonido en el trío de jazz influenciado por la música clásica europea, y
George Russell sobresalió como intérprete de
temas modales. Otras figuras destacables fueron el
vibrafonista Teddy Charles, el pianista
Ran Blake o la imaginativa cantante
Betty Carter.
22
West Coast jazz[editar]
En esa misma época, en la
Costa Oeste, la evolución del jazz se desarrolló por caminos menos influenciados por los músicos neoyorquinos de
bebop, directamente herederos de
Lester Young y de la evolución que habían tenido
big bandscomo las de
Woody Herman,
Conrad Gozzo,
Stan Kenton o
Wardell Gray. El nuevo estilo, que acabaría conformándose como la línea principal de desarrollo del
cool, fue impulsado especialmente por músicos como
Howard Rumsey,
Shorty Rogers o
Shelly Manne, y generó obras que tuvieron una enorme repercusión comercial, como es el caso de
Time Out, de
Dave Brubeck y
Paul Desmond, que se convirtió en el primer disco de jazz en vender más de un millón de copias, gracias al tema "
Take Five".
23 También obtuvo un importante éxito comercial
Stan Getz, otro de los líderes del movimiento
cool, que procedía de las orquestas de
Stan Kenton,
Benny Goodman y
Woody Herman y que terminaría popularizando la
bossa nova, con sus discos
West Coast Jazz,
Early Autumn (1948) y
Quartets (1950), mientras que
Lee Konitz es considerado por algunos críticos como la quintaesencia del músico
cool.
Gerry Mulligan, otro de los principales representantes de esta corriente, editó
Mulligan Plays Mulligan (1951),
Gerry Mulligan Quartet (1952), y
Mulligan Quartet (1952);
Art Pepper grabó
Discoveries (1954),
Art Pepper Quartet (1956),
Meets the Rhythm Section (1957) y
Omega Alpha (1957);
Jimmy Giuffrelanzó
Jimmy Giuffre 3 (1956) o
Western Suite (1958);
Chet Baker publicó
Grey December (1953),
Chet Baker & Strings(1954) o
Chet Baker Sextet (1954);
Chico Hamilton grabó
Spectacular (1955),
Quintet In Hi Fi (1956) o
Mr Jo Jones on Quintet (1956);
Jim Hall, por último, destacó por un sonido limpio y tranquilo -justo la antítesis de
Charlie Christian- que anticipaba la llegada de un tipo de jazz más suave y relajado.
22
Como reacción ante el intelectualismo del
bebop, los músicos del
hard bop reivindicaron el retorno del jazz a sus orígenes, con especial acento en la energía y la espontaneidad de la música. El
elemento rítmico quedaba reforzado, y los
solos, derivados del lenguaje de los músicos
bebop, adquirieron más fuerza y vitalidad, conformando una música agresiva e intensa. De hecho, el adjetivo "hard" (duro) tiene en esta expresión la connotación de "intenso".
24 Tuvo especial incidencia entre los músicos de la
Costa Este,
25 y está especialmente vinculado a los músicos negros de las ciudades de los
Grandes Lagos, como
Chicago o
Detroit. A ellos, "les gustaban las improvisaciones a pleno pulmón, los sonidos cálidos, las frases de ángulos puros, los ritmos explosivos".
26 Para muchos autores, el
hard bop fue una relectura del
bebop "en pro de una vía que se abría a la prosecución de una tradición ininterrumpida en la que las raíces más profundas seguían teniendo un peso específico importante".
27
Max Roach fue uno de los iniciadores del movimiento, junto a
Art Blakey o
Sonny Rollins. Destacaron asimismo los saxofonistas
Cannonball Adderley,
Phil Woods,
Tina Brooks,
Hank Mobley,
Joe Henderson,
Pepper Adams,
Benny Golsono
Jackie McLean; los trompetistas
Woody Shaw,
Lee Morgan,
Freddie Hubbard,
Donald Byrd,
Blue Mitchell,
Art Farmer o
Clark Terry; los pianistas
Mal Waldron,
Bobby Timmons,
Horace Parlan o
Duke Pearson; la vocalista
Abbey Lincoln; el guitarrista
Kenny Burrell; los contrabajistas
Reginald Workman,
Paul Chambers y
Charles Mingus; el batería
Pete La Roca; o las
big bands de
Thad Jones o
Maynard Ferguson.
25
Soul jazz y Funky jazz[editar]
Íntimamente relacionado con el
hard bop, se desarrolló un estilo de jazz, quizás más específicamente una forma de tocar jazz, basada en la utilización de estructuras
blues en tempo lento o medio, con un "beat" firme y sostenido, con emoción interpretativa, que se dio en llamar
funky o, más tarde,
soul jazz.
28 29 Un subgénero que exhibía al
Hammond B3 y a sus pioneros (
Wild Bill Davis,
Jimmy Smith o
Jimmy McGriff) como protagonistas, y que hundía también sus raíces en los trabajos de músicos como
Horace Silver,
Junior Mance,
Les McCann,
Gene Harris,
Ramsey Lewis o el cantante y pianista
Ray Charles.
Otras figuras destacables del género fueron los organistas
Brother Jack McDuff,
Shirley Scott,
Charles Earland,
Larry Young o
Richard "Groove" Holmes; los guitarristas
Wes Montgomery,
Grant Green o
George Benson; o los saxofonistas
Stanley Turrentine,
Willis "Gator" Jackson,
Eddie "Lockjaw" Davis,
David "Fathead" Newman,
Gene Ammons,
Houston Person,
Jimmy Forrest,
King Curtis,
Red Holloway,
Eddie Harris y
Hank Crawford.
30
El
bop evolucionó muy rápidamente durante la década de los cincuenta y algunos músicos (
George Russell o
Charles Mingus entre ellos) desarrollaron, a partir de los conceptos de intuición y digresión que había anunciado la música de
Lennie Tristano, formulaciones similares a las que ya se habían dado en la
música clásica en los años veinte, con la irrupción, por ejemplo, de la
atonalidad en el jazz de los años sesenta. Está generalmente aceptado por la crítica que, al margen de los antecedentes ya citados, el
free jazz toma carta de naturaleza en 1960, con la publicación del
disco homónimo de
Ornette Coleman y su doble
cuarteto, que supone una
revolución estilística en el jazz, pero "no solamente eso, sino una puesta en crisis, una relectura y una superación virtual de todo lo que había sido el jazz, cuestionando los fundamentos socio-culturales tanto como su desarrollo histórico".
31 Coleman había ya editado anteriormente algunos discos que anticipaban esta explosión, como
The Shape of Jazz to Come o
This Is Our Music, ambos para
Atlantic Records.
32
El
free jazz prescindió de elementos hasta entonces esenciales en el jazz, como el
swing, el
fraseo o la entonación, abriéndose además a influencias de
músicas del mundo y politizándose de forma muy ostensible.
33 En los primeros
años sesenta se asistió a una, aparentemente, irresistible ascensión del
free jazz que, paralelamente, recibió una ingente cantidad de rechazos resumibles en una sola frase: «Esto no es música». Críticas que, por otra parte, provinieron no solo del público o de
periodistas especializados, sino de músicos de jazz, como
Roy Eldridge o
Quincy Jones.
34 A mediados de la década, prácticamente todos los músicos jóvenes de jazz estaban influidos por el "free".
Cecil Taylor,
Eric Dolphy y
Don Cherry fueron los principales iniciadores de esta línea, pero a ellos se sumaron
Carla Bley,
Mike Mantler,
Muhal Richard Abrams,
Dollar Brand,
Anthony Braxton,
Marion Brown,
Jimmy Giuffre,
Eddie Gomez,
Charlie Haden,
Steve Lacy,
Yusef Lateef,
Gary Peacock,
Sun Ra,
Archie Shepp,
Sonny Sharrock,
Manfred Schoof,
John Surman, entre otros. A mediados de la década, el
free jazz se había convertido en una manera de expresión ricamente articulada que abarcaba todas las temáticas y comandaba todas las vías de desarrollo del jazz. Sin embargo, a partir de
1967 comenzó a apreciarse una clara recesión del favor del público respecto del
free jazz.
35
Un cierto número de músicos de
bop habían desarrollado conceptos de improvisación más avanzados a finales de los
años 1950, realizando un "
jazz modal" directamente impulsado por figuras como
Miles Davis o, muy especialmente,
John Coltrane ya a comienzos de la
década de 1960. Sus "sábanas de sonido", según bautizó el crítico
Ira Gitler al sonido del cuarteto del
saxofonista,
36 abrieron el camino a un estilo que se ha dado en llamar
post-bop. Éste adoptó a las experiencias
hard bop un buen número de las innovaciones que había traído el
free jazz, convirtiéndose en la línea de desarrollo principal (
mainstream) del jazz moderno, hilo conductor hasta llegar al
neo bop o "neo-tradicionalismo" de los
años 1980, encabezado por
Wynton Marsalis. Salvo excepciones, como
Bill Evans, el
sello discográfico Blue Note recogió a los principales músicos del estilo:
Wayne Shorter,
McCoy Tyner,
Herbie Hancock o
Lee Morgan.
Jazz rock y jazz fusión[editar]
El lanzamiento en
1970 de
Bitches Brew, un álbum de
Miles Davis que contaba con
Tony Williams,
Ron Carter,
Herbie Hancock,
Wayne Shorter o
John McLaughlin, entre otros, supuso una nueva revolución en el sonido del jazz, introduciendo una instrumentación y unos esquemas rítmicos más cercanos al
rock y marcando el inicio de un nuevo género que recibiría posteriormente la denominación de
jazz fusion. La influencia de los grupos de rock que estaban experimentando con el jazz en la época (
Soft Machine,
Blood, Sweat & Tears,
Colosseum,
Caravan,
Nucleus,
Chicago y, sobre todos ellos, las distintas formaciones de
Frank Zappa), terminó de perfilar un género que daría lugar posteriormente a otros muchos subestilos, siendo particularmente evidente en aspectos como la instrumentación de las nuevas bandas de
jazz rock -que reemplazaron el
contrabajo por el
bajo eléctrico y donde la
guitarra o el
órgano abandonaban la
sección rítmica para situarse como instrumentos solistas de pleno derecho-
37 o en la mayor importancia de los grupos respecto a sus miembros, otra característica heredada del mundo del rock.
38
Uno de los primeros representantes de la nueva corriente del
jazz rock fue
Gary Burton, quien, con la ayuda de
Steve Swallow,
Larry Coryell y
Roy Haynes- había empezado a experimentar con rítmos de rock en
The Time Machine (1966), y había introducido elementos
country en
Tennessee Firebird, editado ese mismo año.
Tony Williams, quien se había hecho famoso en el quinteto de
Miles Davis, ya había editado bajo su nombre
Life Time (1964) y
Spring (1965) antes de poner en marcha su
Lifetime, una banda que contaba originalmente con
Larry Young y John McLaughlin y que se convertiría en uno de los grupos más relevantes del género.
37 Herbie Hancock no tardó en erigirse como uno de los máximos representantes del género a la cabeza de su grupo
The Headhunters - una banda que, inspirada en los ritmos
funky-psicodélicos de
Sly Stone, logró el mayor éxito de ventas de la historia del jazz con su álbum homónimo editado en
1973-, mientras que
Chick Corea hizo lo propio con sus
Return To Forever, originalmente con
Flora Purim,
Joe Farrell,
Stanley Clarke y
Airto Moreira.
Keith Jarrett publicó
Gary Burton & Keith Jarrett en 1970, e hizo incursiones en el
latin jazz en '
Expectations (1971), mientras que
McCoy Tyner colaboró con músicos como
Bennie Maupin,
Bobby Hutcherson,
Gary Bartz,
Wayne Shorter,
Alice Coltrane o
Ron Carter en
Expansions (1968),
Cosmos o
Extensions, ambos de 1970.
39 Desde el área del
free jazz, músicos como
Charlie Haden,
Carla Bley,
Michael Mantler o
Paul Motian se encontraban elaborando una música compleja y personal, con raíces muy diversas e influencias muy heterogénas.
40
Larry Coryell fue otro de los pioneros del
jazz rock, con su participación en el álbum de 1966
Out of Sight And Sound, del grupo "Free Spirits". El álbum marcó el inicio de una serie de grabaciones bajo su nombre que culminarían en
Introducing The Eleventh House (1974), primer disco de una banda -
The Eleventh House- que se situaría entre las más famosas de los grupos de jazz rock de la
década de 1970.
Weather Report, formado originalmente por
Joe Zawinul,
Wayne Shorter,
Miroslav Vitous,
Airto Moreira y
Alphonso Mouzon no sólo se convirtió en el grupo más importante del movimiento, sino -según
Piero Scaruffi- en uno de los dos grupos más importantes de la historia del jazz.
nota 4 La banda obtuvo un considerable éxito desde sus inicios, pero la llegada del bajista
Jaco Pastorius en
1976 supuso un nuevo empuje para la agrupación, que con álbumes como
Black Market (1976) o
Heavy Weather (1977) alcanzó un notable éxito comercial.
John McLaughlin recogió el testigo del
revival del
blues que había tenido lugar en el
Reino Unido con grupos como
The Rolling Stones o
Cream, pero tras editar un primer álbum bajo su nombre (
Extrapolation, 1969) con
John Surman y
Tony Oxley, fue convocado por
Miles Davis para la grabación de
Bitches Brew. Su
My Goal's Beyond, de
1971 muestra ya abiertamente la pasión del músico por la
música hindú, un interés que desarrollará con la
Mahavishnu Orchestra a lo largo de la década en álbumes como
The Inner Mountain Flame (1971) o
Birds of Fire (1972), y, especialmente con
Shakti, una banda que contaba con la participación de músicos hindúes.
38
El baterista y pianista
Jack DeJohnette es otra figura clave del movimiento, con una serie de álbumes -
Have You Ever Heard (1970),
Collect (1974),
Untitled (1977)...- con los que quiso efectuar una nueva lectura de los clichés del
jazz rock y en los que participaron músicos como
John Abercrombie o
David Murray.
Gary Bartz había debutado con
Libra (1967), un álbum en el que mostraba su estilo enraizado en la tradición del
bebop y sus cualidades como compositor, pero tras reemplazar a
Wayne Shorter en el grupo de
Miles Davis, formó sus "NTU Troop" en
1970, para publicar un disco (
Harlem Bush Music - Taifa, de 1970) en el que presentaba una música enérgica, con elementos del
soul, del
funk, del jazz y del
rock.
Billy Cobham -que había participado en
Dreams junto a
Randy y
Michael Brecker y a
John Abercrombie, y que también había pasado brevemente por el grupo de
Miles Davis- editó
Spectrum y
Crosswinds en
1973, y
Total Eclipse en
1974, todos ellos álbumes importantes en la historia del subgénero.
John Abercrombie debutó discográficamente en
1974con
Timeless, con
Jack DeJohnette y
Jan Hammer para seguir editando álbumes en la misma línea con músicos como
Marc Johnson,
Peter Erskine, o
Dave Holland. Los hermanos
Randy y
Michael Brecker formaron en
1975 The Brecker Brothers, para editar una música de gran complejidad a medio camino entre el
hard bop y el
funky antes de emprender sus respectivas carreras en solitario.
38
Oregon publicó en
1972 un primer álbum -
Music Of Another Present Era- que mostraba una sofisticada combinación de jazz, música clásica, improvisación, complejidad compositiva y elementos étnicos.
Lonnie Liston Smith editó en
1973 su
Astral Travelling, primer disco de una banda -The Cosmic Echoes- que pronto derivaría hacia el
funky soul con álbumes como
Expansions (1974).
Steps Ahead, un
supergrupo de virtuosos con
Mike Mainieri a la cabeza publicó su primer trabajo -
Step By Step- en 1980, el mismo año que
Ronald Shannon Jackson publicó
Eye On You con su grupo Decoding Society; o que
Joseph Bowie, hermano de
Lester, publicó
"Defunkt" primer álbum de su
banda homónima.
38
Jean Luc Ponty fue el responsable de llevar el
violín a la era de la electrónica, desde el comienzo de su carrera al lado de
Frank Zappa en fecha tan temprana como
1968, pasando por sus colaboraciones con John McLaughlin y culminando en su carrera en solitario con álbumes como
Upon The Wings Of Music, de
1975. El bajista y violonchelista
Ron Carter había publicado
Uptown Conversation (1969) con el
contrabajo como protagonista, antes de editar
Piccolo (1977), un álbum en el que empleaba el bajo piccolo, un híbrido entre el
contrabajo y el
cello. El virtuoso checo
Miroslav Vitous destacó también en el
contrabajo en álbumes como
Infinite Search (1969), o
Purple (1970), pero fue
Stanley Clarke el encargado de poner el
bajo eléctrico en el punto de mira de los aficionados, con
Stanley Clarke (1974) y
School Days (1976).
Jaco Pastorius fue, sin embargo el gran revolucionario de ese instrumento, tanto en sus tempranas colaboraciones con
Pat Metheny (
Bright Size Life, 1976) o
Weather Report (
Heavy Weather, 1977) como, sobre todo, con su debut en solitario que, lanzado en
1976 con el título de
Jaco Pastorius, fue el disco que, no sólo popularizó el
bajo fretless, sino que lo situó como uno de los instrumentos más expresivos del
jazz fusión. Destaca igualmente, en una línea muy
funky, el bajista
Jamaaladeen Tacuma(
Show Stopper, 1983). Otras figuras importantes, dentro de un estilo de fusión que proviene del
free jazz e incorpora elementos de la música
third stream, fueron el contrabajista
David Friesen (
Color Pool, 1975),
Collin Walcott (percusionista de
Oregon y uno de los músicos más innovadores en su instrumento), el saxofonista
John Klemmer (
Touch, 1975), los pianistas
Art Lande (
Red Lanta, 1973), y
Steve Kuhn (
Ecstasy, 1974), y el bajista
Steve Swallow (
Swallow, 1991).
41
La
guitarra eléctrica había alcanzado gracias a la influencia del
rock una popularidad sin precedentes, que no tardó en verse reflejada en el mundo del
jazz fusión con la aparición de un buen número de músicos, que la veían como el instrumento dominante en la escena del jazz, tal y como el saxofón lo había sido en épocas anteriores.
Sonny Sharrock(
Black Woman, 1969;
Monkie-Pockie-Boo, 1970) o
James Blood Ulmer (
Revealing, 1977) se encuentran entre los primeros representantes de esta corriente, al igual que
Ralph Towner (
Diary, 1973), el guitarrista de la banda Oregon.
Pat Methenyhabía publicado en
1976 su
Bright Size Life con
Jaco Pastorius y
Bob Moses, un disco que tenía a la guitarra eléctrica como principal protagonista pero que, también, introducía el
bajo eléctrico en el sonido del jazz, y mostraba el estilo naturalista y original, típicamente "blanco", que Metheny desarrollaría en posteriores álbumes ya con su banda
Pat Metheny Group (
Group 1978;
American Garage, 1979). El japonés
Kazumi Watanabe grabó una serie de afamados discos, que se inició con
Endless Way (1975), mientras que
John Scofield, que había colaborado con
Billy Cobham y
Charles Mingus, editó su primer trabajo en solitario en
1977, con el título
East Meets West. El virtuoso
Al DiMeola, publicó también sus primeros trabajos a mediados de la década (
Land Of The Midnight Sun, 1976;
Elegant Gipsy, 1977), al igual que
Steve Tibbetts (
Steve Tibbets, 1976;
Yr, 1980),
Steve Khan (
Tightrope, 1977;
The Blue Man, 1978) y
Mike Stern, que asentaría su carrera a comienzos de la década siguiente, al lado de
Billy Cobham y de
Miles Davis (1981-1983).
42
Jazz latino y jazz afrocubano[editar]
En los primeros tiempos del jazz ya se produjo una temprana incorporación de elementos latinos a la música
hot. De hecho, los
ritmos de
habanera,
calinda,
contradanza o
fandango eran usuales en la música de
Nueva Orleans.
44 La presencia de elementos latinos se mantuvo en el jazz de los
años 20 y
30, aunque sin la intensidad necesaria para gestar una verdadera fusión. Sin embargo, a mitad de los
años 1940, la influencia cubana sobre el
bop generó un estilo de fusión cuyo mejor exponente fueron la
big band de
Machito, y los trabajos de
Dizzy Gillespie, que integraban elementos característicos del
bebop con
ritmos afrocubanos. De todos los estilos que surgieron tras la
era del swing, el
latin jazz ha sido uno de los que ha disfrutado de mayor popularidad, y sus esquemas básicos no han cambiado demasiado a lo largo de su historia, a través del trabajo -por citar sólo a tres de las más importantes- de las orquestas de
Tito Puente,
Poncho Sánchez o
Mario Bauzá.
45
A partir de mediados la
década de 1960 y, especialmente, durante los
años 1970, este estilo de fusión con músicas latinas, se asentó de forma definitiva en la escena del jazz. Dentro de la amplia denominación de "jazz latino", suelen incluirse músicas tan diferentes como las de origen
brasileño (
bossa nova, especialmente), las de origen
cubano y otras de
fusióncon otras músicas de carácter latino (y de forma especial, el tango). Entre los muchos artistas que han desarrollado su obra en las distintas variantes de este género, cabe citar, dentro del jazz de fusión de origen brasileño, a
Flora Purim,
Airto Moreira,
Charlie Byrd,
Antonio Carlos Jobim,
Joao Gilberto,
Baden Powell,
Hermeto Pascoal,
Dom Um Romão,
Egberto Gismonti o
Claudio Roditi . Y, en el entorno de la fusión de jazz con la música afro-cubana y
portorriqueña, encontramos a
Irakere,
Arturo Sandoval,
Ray Barretto,
Emiliano Salvador,
Cal Tjader,
Chico O'Farrill,
Mongo Santamaría,
Cándido,
Sabú Martínez,
Chano Pozo,
Chucho Valdés,
Steve Turre o
Paquito D'Rivera, además de pianistas como
Hilton Ruiz,
Gonzalo Rubalcaba y
Michel Camilo, en los que el elemento latino se incorpora de forma indistinguible a su origen
bop.
Mucho más apegados a los estilos tradicionales cubanos, incluso a la
salsa, encontramos a músicos como
Willie Bobo,
Cachao,
Carlos "Patato" Valdes,
Tata Güines,
Willie Colón,
Jesús Alemany o
Francisco Aguabella, además de orquestas que históricamente tuvieron una gran proyección comercial, como las de
Xavier Cugat y
Pérez Prado. Fuera del mundo
antillano, destacan músicos que han desarrollado trabajos de acercamiento entre el jazz y músicas tradicionales de otros lugares de
América latina:
Astor Piazzolla (con sus discos en solitario o con
Gerry Mulligan),
Gato Barbieri,
Osvaldo Tarantino,
Alex Acuña.
46
El estilo ha dado origen a lo largo de los años a toda una serie de subgéneros relacionados entre los que se encuentran el
boogaloo, el jazz cubano, el jazz brasileño, el
Latin Big Band y, por encima de todos en popularidad e importancia, la
bossa nova.
45
Jazz flamenco y otras fusiones étnicas[editar]
El jazz flamenco tiene su origen en la
década de 1960, cuando comenzaron a surgir algunas propuestas primitivas de fusión entre el
flamenco de parte de artistas como
Miles Davis (
Sketches of Spain, 1960;
Flamenco Sketches, incluido en
Kind of Blue, 1959) o
John Coltrane (
Olé, 1961). Sin embargo, en España hubo de esperar hasta
1967, año en que el saxofonista
Pedro Iturralde editó su
Jazz Flamenco (MPS), un disco que contaba con la colaboración de
Paco de Lucía y que se considera usualmente como la obra fundacional del género. Discos como
My Spanish Heart de
Chick Corea (1976) o
Friday Night in San Francisco, una grabación de 1980, en trío, de los guitarristas
Al DiMeola,
John McLaughlin y
Paco de Lucía, abundaban en la idea de la fusión de ambos géneros, dentro de una corriente de renovación en el
flamenco, que después se denominó
nuevo flamenco, un concepto que De Lucía reelaboró en sus trabajos con el sexteto integrado por él mismo, su hermano
Pepe de Lucía,
Ramón de Algeciras,
Carles Benavent,
Rubem Dantas y
Jorge Pardo (
Live... One Summer Night, 1984). A partir de mediados de esa década, Benavent, Dantas y Pardo iniciaron sus carreras en solitario, ayudando a consolidar un estilo donde no tardaron en aparecer trabajos de figuras del
jazz español y el
flamenco, como
Joan Albert Amargós,
El Potito,
Antonio Carmona,
Chano Domínguez,
Ángel Rubio,
Guillermo McGill,
Gerardo Núñez,
Jerry González,
Juan Manuel Cañizares,
Agustín Carbonell "El Bola",
Perico Sambeat o
Javier Colina, artistas que continúan explorando el camino abierto por Davis, Coltrane, Iturralde y Paco de Lucía más de medio siglo atrás.
47
En el resto del mundo distintos músicos de tradiciones muy diversas continúan elaborando fusiones estilísticas que a menudo tienen al jazz como coprotagonista. Esta orientación parte en la
década de 1950, con artistas como
Dizzy Gillespie,
Dollar Brand,
Sun Ra o
Yusef Lateef, y se afianza, más tarde, a finales de los años 1960 y en la
década de 1970, cuando
Don Cherry,
John McLaughlin,
Don Ellis o
Andy Narell comenzaron a fusionar elementos étnicos tales como instrumentación, armonías o ritmos, de distintas procedencias (
África, la
India,
Bulgaria,
Francia,
Brasil,
Japón, la
Polinesia,
Marruecos, el
Caribe...), en trabajos donde la improvisación característica del jazz tenía un lugar importante.
48
Esta familia de géneros de "
fusión étnica", cuya cercanía al jazz varía de un artista a otro, suele agruparse dentro del término generalista "
world music", denominación que incluye además otros estilos de carácter poco o nada relacionados con el jazz. Entre los artistas que han desarrollado su trabajo en esta línea, además de los citados, se encuentran
Shakti,
Babatunde Olatunji,
Zakir Hussain,
Paul Winter,
David Amram,
Rabih Abou-Khalil,
Anouar Brahem,
Paul Horn,
Lou Harrison,
Codona,
Harry Partch,
Trilok Gurtu,
Manu Dibango,
Lakshminarayanan Shankar,
Alpha Blondy,
Strunz & Farah,
Toshinori Kondo,
M'Lumbo,
Elek Bacsik,
Najma Akhtar,
Richard Bona o
Hugh Masekela.
48
La crisis del jazz y el nuevo tradicionalismo[editar]
El auge del "neo-tradicionalismo" que tuvo lugar con la llegada de la
década de 1980 marcó el punto más alto de la crisis que había afectado al jazz desde la popularización masiva del
rock, en la
década de 1960. El jazz representaba para los negros norteamericanos la alternativa popular a la música clásica, pero en el momento en que comenzó a derivar, primero hacia el free jazz y luego hacia las distintas fusiones que tuvieron lugar en la década de 1970, fue alejándose cada vez más de sus orígenes, entrando en una crisis de identidad que a finales de esa década aún no había sido resuelta. En ese período el término "jazz" se solía identificar, simplemente con la
música instrumental, los músicos blancos estaban logrando más éxito que los los negros y el panorama creativo en general era bastante desalentador. Sin embargo, la llegada de los
neo-tradicionalistas cambió el orden de las cosas: en lugar de abanderar una nueva revolución en el género, reivindicaron una vuelta a sus orígenes trasladando los términos del debate desde la dicotomía
Free jazz /
Jazz fusión al debate entre los defensores de la pureza del estilo (
neo tradicionalismo) y los partidarios de su evolución.
49
Scott Hamilton, con su
A Is a Good Wind Who Is Blowing Us No Ill (1977) inauguró el
revival del jazz clásico, el mismo año en que se publicó el primer disco del quinteto
V.S.O.P., liderado por
Herbie Hancock. Una vuelta a los principios del
bop, que se vio continuada en la obra de los pianistas
Kenny Barron,
Joanne Brackeen,
Jessica Williams,
Mulgrew Miller,
Fred Hersch,
Marcus Roberts o
Brad Mehldau; de los saxofonistas
Ernie Krivda,
Joe Lovano,
Bobby Watson,
Dave Liebman,
Joshua Redman,
James Carter o
Courtney Pine; de los trompetistas
Jack Walrath,
Tom Harrell,
Terence Blanchard, y
Roy Hargrove; o del trombonista
Steve Turre.
49
Mención aparte merece
Wynton Marsalis, el principal representantes de una saga familiar de
Nueva Orleans que se inicia en la obra de
Ellis Marsalis, padre del anterior (y de
Brandford,
Delfeayo y
Jason, todos ellos destacados músicos de jazz), y un importante educador que tuvo entre sus alumnos más destacados a
Terence Blanchard,
Donald Harrison,
Harry Connick, Jr.,
Nicholas Payton, o a
Kent y
Marlon Jordan, entre otros.
50 La llegada a la escena de
Wynton Marsalis, considerado por la crítica como el músico de jazz más famoso desde
1980, supuso la inauguración del movimiento de los "
Young Lions" (jóvenes leones), un movimiento que tuvo como resultado la contratación por parte de las grandes compañías discográficas -incluso de aquellas que nunca habían mostrado interés alguno en este tipo de música- de los jóvenes talentos del jazz. Con un conocimiento enciclopédico de la tradición de su instrumento, Marsalis ha sido criticado por su papel conservador como director de la "
Lincoln Center Jazz Orchestra", una banda dedicada a preservar la identidad musical del jazz de los afroamericanos, pero también ha destacado por su papel de divulgador de la cultura del jazz, y como introductor de nuevos talentos.
51
El jazz contemporáneo[editar]
En
1988 aparece, de la mano del
DJ británico
Gilles Peterson (dedicado en esa época a editar remezclas de clásicos del jazz con bases
hip hop) el término
acid jazz, aplicado a un nuevo estilo musical que integraba elementos del jazz, del
funk y del
hip hop. El término pasó a ser el nombre de una
discográfica creada por el mismo Peterson para dar salida a grupos del estilo y, finalmente, se impuso como denominación del propio género. Entre sus primeros representantes se encuentran el guitarrista
Charlie Hunter o el trío
Medeski Martin & Wood, pero no tardaron en surgir derivaciones más enfocadas a las pistas de baile como
Stereo MCs,
James Taylor Quartet,
Brand New Heavies,
Groove Collective,
Galliano,
Incognito o los exitosos
Jamiroquai. Otras bandas importantes del movimiento fueron
Mondo Grosso,
United Future Organization,
The Jazz Warriors,
Count Basic, o el guitarrista
Ronny Jordan, que desarrollaron el grueso de su discografía ya entrada la
década de 1990.
52 53
Ya
Tony Scott con su
Music For Zen Meditation (1964) y
Paul Horn (
In India, 1967), entre otros, habían experimentado con la fusión del jazz con las tradiciones musicales de oriente, pero el género tuvo que esperar hasta mediados de la
década de 1970 para que músicos como
Mark Isham o
David Darling comenzaran a trazar sus líneas definitivas, que quedaron bien establecidas a lo largo de toda la década siguiente en la obra de
George Winston,
Michael Hedges,
Daniel Kobialka,
Michael Jones,
David Lanz,
Liz Story,
Mark Nauseef,
Glen Vélez,
Rob Wasserman o el grupo
Shadowfax.
54
Desde mediados de la
década de 1970 la ciudad de
Nueva York estaba experimentando una "nueva ola" de creatividad musical, tanto en el mundo del rock como en el mundo del jazz y la música de vanguardia. La revolución neoyorquina nacía de diversas raíces, y la cuestión racial era una de ellas: los músicos blancos lideraban el movimiento, y los músicos negros habían sido apartados
de facto tanto de la escena de la música
rock como de la
clásica. El jazz se había cruzado anteriormente con otras músicas negras -el blues, el
funk, el
soul...-, pero hasta entonces no lo había hecho con estilos como el
rock o la música clásica de vanguardia, tradicionalmente dominadas por músicos blancos. La revolución neoyorquina cambió el orden de las cosas.
55
La revolución neoyorquina se dejó sentir tanto en el tipo de material en el que los músicos se estaban embarcando como en el tipo de técnicas que empleaban para improvisar, recogiendo influencias de todo tipo y fusionándolas sin limitaciones conceptuales. Así, el saxofonista
Ned Rothenberg se estableció entre la primera línea de las nuevas generaciones de improvisadores. Otros músicos, como el trombonista
Jim Staley, o
Tom Varner, un virtuoso del
corno francés, se situaron entre los más originales de su generación. Mucho más conocido, el guitarrista
Bill Frisell asimiló en su obra influencias del jazz y del rock, pero también del
folk, de la música de las
marching bands o incluso de la música eclesiástica. Solistas el violonchelista
Hank Roberts, o
Mike Shrieve (ex baterista de
Santana) pusieron también su capacidad integradora en primera línea.
57
La segunda mitad de la
década de 1990 conoció un
revival de la música para
big bands, una tendencia que se había originado en la década anterior, en la obra de músicos como el bajista
Saheb Sarbib o el cornetista
Butch Morris. El teclista
Wayne Horvitz desarrolló su idea del "jazz progresivo de cámara", mientras que el veterano multinstrumentista
Marty Ehrlich recogía la influencia del jazz tradicional, la improvisación, la música ligera y la música clásica de vanguardia, y la estadounidense
María Schneider, alumna de
Gil Evans, resucitó el estilo de su maestro en diversos álbumes para orquesta.
58
Durante la década de 1990 la ciudad de
Chicago se convirtió en un foco de creatividad musical donde surgieron figuras de interés como la pianista
Myra Melford, que había debutado en
1984. El saxofonista
Ken Vandermark ofreció
Big Head Heddie en honor a
Thelonious Monk y al gurú del
funk George Clinton, antes de embarcarse en una carrera singular en la que experimentaría con distintos formatos y aproximaciones. El violonchelista
Fred Lonberg-Holm, pupilo de
Anthony Braxton se unió a la nueva ola de improvisadores creativos, mientras que el saxofonista/clarinetista
Scott Rosenberg, otro alumno de Braxton, expandió el vocabulario del jazz con una cierta anarquía polifónica, ya en los albores del siglo XXI.
59
Antes de finalizar la última década del siglo XX, apareció en la escena de Nueva York una nueva generación de jóvenes músicos que encontraron en la improvisación el elemento clave de su música: la
arpista Zeena Parkins, el flautista
Robert Dick, el trompetista
Toshinori Kondo, o el guitarrista
Alan Licht. Otros, como el pianista
Uri Caine o el trompetista
Dave Douglas, exploraron la relación entre el
hard bop, el
free jazz y la música clásica.
60
Más allá de las fronteras de
Nueva York, continuaban apareciendo en los últimos años del siglo pasado una serie de artistas, que desarrollarían el grueso de su trabajo -en el que reelaboraban los conceptos establecidos por generaciones de
jazzistas anteriores de múltiples y creativas maneras- ya en el nuevo siglo. Por ejemplo, el bajista
Michael Formanekhabía debutado en 1990, y el argentino
Guillermo Gregorio o el canadiense
Paul Plimley, ya habían editado discos a mediados de la misma década. El yugoslavo
Stevan Tickmayer, por su parte, colideró
The Science Group, un intento de fusionar la música de cámara con la improvisada. Otros músicos destacados de esta primera generación del nuevo siglo, son
Greg Kelley, y el violinista canadiense
Eyvind Kang, uno de los más eclécticos músicos de su generación
62 También a comienzos de los
años 2000, aparecieron los discos de confirmación de músicos como el trombonista
Josh Roseman, el contrabajista
Ben Allison, el saxofonista
David Binney, o el pianista
Jason Lindner, todos ellos norteamericanos. Destacan también los trabajos del
francés Erik Truffaz y del trompetista
israelí Avishai Cohen.
La revolución que había traído consigo la
música electrónica ejerció también su influencia en el desarrollo del jazz, que asistió al surgimiento de una nueva generación de improvisadores, que venían de la tradición del
free jazz pero que recogían la influencia de la vanguardia clásica y de la electrónica:
Ben Neill, el guitarrista y teclista
Kevin Drumm, el percusionista suizo
Günter Müller, o
Miya Masaoka, de origen japonés pero nacida en
Washington D.C.. Otros creadores, como
Tyondai Braxton, o el trompetista
noruego Nils Petter Molvær, experimentaron con la manipulación de
loops orquestales y, caso también de
Greg Headley, manipularon electrónicamente los sonidos de sus instrumentos mientras que, por último, grupos como
Triosk efectuaron contribuciones importantes en la misma dirección.
63
En el campo del
jazz rap, que ya se había desarrollado bastante en las últimas décadas del
siglo XX, y comienzos del
XXI, se produce una gran cantidad de obras, por parte de grupos y músicos provenientes del
hip hop, como
Kanye West,
Crown City Rockers,
Nujabes,
A Tribe Called Quest,
Madlib, el dúo inglés
The Herbaliser, o los franceses
Hocus Pocus, entre otros.
Música popular[editar]
La
música popular, en su sentido más amplio, se refiere a una serie de
géneros musicales que tienen un gran atractivo y que generalmente son distribuidos a grandes audiencias a través de la
industria de la música. Esto está en contraste tanto con la
música culta, como con la
música tradicional, las cuales normalmente se difunden académicamente o por vía oral, a audiencias locales, o más pequeñas.